Cos’è che mi fa scrivere?, s’impone?, a me che non sono nessuno. Il mistero
s’insinua e prevale. La trance, lucida, precisa, è generativa. Ma si potrebbe
continuare all’infinito. Anche questa mia abitudine a ripetere la parola tutto.
L’ho notato, c’infilo sempre la parola tutto da qualche parte, prima o poi, e
devo negarla per evitare il condizionamento. Il tutto ha totalità di emergenza,
richiama a dire l’abbraccio grande che mi circonda, perché dev’essere grande, in
grado di comprendere l’uomo intero, di accoglierlo. Ma quale uomo? Quello che si
affida alla parola, all’ascolto, che non tende a dire se stesso, lui e basta.
Kafka, in un suo racconto intitolato Descrizione di una battaglia, scritto col
suo amico Max Brod, fa dire a un pazzo: “Io vivo affinché gli altri mi
guardino”. Credo che Kafka si opponesse a questo. Non giudica, è attratto
dall’estremo, è sorpreso e ne ha pietà. Egli prefigura il mondo di oggi. Farsi
notare a ogni costo. Ecco la stortura, il malanno, e senza sapere che malattia
è. Godere di quel minuto di fama che è il niente, il mio niente. L’apoteosi che
non sono. Se penso a come scriveva Ungaretti nelle trincee della Prima guerra
mondiale, piantato dentro il fango, utilizzando quello che trovava, scarti di
giornali, pezzi di cartone che racimolava. Quei frammenti stabilivano già il
respiro della lirica, l’impaginazione era in quel formato esile.
Possiamo dire ritagli di sangue, il corpo delle cose martoriate, mutilate,
resistere con la poesia alla paura, alla morte vicina, al fatto che domani
potrei non esserci più. Che lezione! Si scrive sul confine, nel tempo che
c’incastra e decide chi siamo. A questo punto dico: chi è Valentina Di Cesare se
non una scrittrice, e insieme una madre, una moglie, un’insegnante di Lettere
nella scuola secondaria di primo grado, e lingua italiana per gli studenti
stranieri. Non la stessa trincea di Ungaretti, certo, ma se ci penso mi vengono
i brividi. L’amore per la Letteratura, per la scrittura sono quelli, si
dichiarano nel cuore, si consumano e si esprimono lì, nascono come un figlio nel
chiuso di un abisso, e più va scurendosi il desiderio, più aumenta l’assillo di
vederlo nascere, di voler essere con lui… Più il seme si fa luce, sotterrato
nella carne, più scoppia di vita, esplode la sua natura.
Gli istrici (Caffèorchidea Edizioni, 2025) sono questo, l’ha scritto Valentina
Di Cesare. Potrebbe continuare in avanti e oltre la fine per chissà quante
pagine, in quanto trasborda e suggerisce ancora altra vita. La vitalità,
l’energia che trasmette, risiede nel suo io, un cuore che a ogni pagina si apre,
e verso cui corre come in faccia al vento, o nel solco di una strada che si
rinvigorisce e si delinea sempre di nuovo, a mano a mano che prosegue, nelle sue
vicende e nei suoi personaggi, che ne rappresentano la voce, l’io in cui abitano
e s’intessono i discorsi, i pensieri, le parole. Quattro nature, quattro
protagonisti, come le nostre stagioni, per dire quanto è grande il tempo, quanto
è grande la vita, e densa, umile, impareggiabile, spettacolare, ricca. Gli
istrici è un libro che vuole essere amato, per la sua quieta vitalità, ancora in
essere quando il romanzo è compiuto, che non pare finito allo scoccare
dell’ultima parola. Perché Gli istrici non tende a contrarsi, ad avvitarsi in
iperbolici avvitamenti, tende bensì a fiorire, a immaginare.
> “Più di una nuvola aveva confuso le stelle quella notte e i bagliori si
> vedevano appena […] Quasi che si trattasse di un accordo con la luce […]
> Iniziava di nuovo il mondo […] e gli sterrati storti […] qualche baracca
> sbieca […] tutti gli usci erano serrati”.
È l’inizio del romanzo, ma come l’ho letto io, con un’invenzione mia, arbitraria
direi, si vede dalle parentesi quadre che ho innestato dove manca il testo,
agendo in levare al fine di far procedere a salti la scrittura, che non si
deforma, non si decompone, non si sgualcisce, nonostante il mio personale
intervento, anzi, il miracolo è lì, resta unitario il dettato, per dare risalto
al pensiero, la sua natura, la forma che procede per punti nodali, quasi
inavvertiti dal lettore, per cui si può dire che il mio esperimento è riuscito:
riportare la caratura del linguaggio (significativa, intatta, unitaria) alla
luce, anche se sottratta di alcune parti. La luce, questo il sugo dell’incipit!
Così ho deciso: dimostrare il sunto di una prosa fatta di contrasti, che rimanda
alla sua complessità. L’autrice non me ne voglia.
Più avanti, a pagina 53, il passo del racconto si fa elegante, pur restando
descrittivo, ma ora nell’obiettivo di un chiaroscuro che lo distingua (stavolta
la pagina è rimasta integra):
> “Certi giorni di novembre, alcuni vicoli deserti davano l’impressione di
> essere più stretti, quando si sentiva scalpitare l’acqua dalle grondaie già di
> prima mattina, e i tronchi degli alberi sulle montagne intorno si ergevano
> come grigie lame di ferro incolonnate”.
E le cose, a pagina 77, gli ambienti, sono il correlativo oggettivo del
personaggio, particolarmente vissuti, esperienza che si compie, mistero,
passato, memoria che non svanisce, nella scoperta che si presenta col suo carico
umano di stupore.
> “Era scalza. Iniziò silenziosamente a gironzolare per la casa, andando prima
> nel bagno a piano terra, quello con la piccola finestra che l’aveva sempre
> incuriosita da fuori e poi in salotto, la stanza che Francesca teneva sempre
> chiusa. Cercandone a tentoni l’interruttore, Carla sentì già infilando la
> mano, che quella stanza era più fredda rispetto alle altre. Annusò l’aria e
> subito intese che lì non v’era l’odore delle altre camere, nonostante
> campeggiasse in mezzo al grande tavolo un contenitore di fiori secchi e foglie
> colorate che emanavano un vecchio profumo. Con le labbra semiaperte e gli
> occhi attenti, Carla visitò quella stanza dalle finestre sbarrate, mentre
> lasciava correre la piccola mano sul ripiano del mobile a muro”.
Ed ecco il tema principale del libro, che appare all’improvviso, a pagina 144.
“Sapete che per paesi come il nostro vanno bene solo le lacrime di nostalgia?”.
La solitudine. È il motivo per cui Valentina Di Cesare ha scritto il romanzo,
per esorcizzarla, penso io, per conoscerla profondamente, e così combatterla.
Il valore de Gli istrici risiede in questo corpo a corpo. Ne è valsa la pena.
Tutti i personaggi sono soli. Qui il libro resta nudo. La scrittura si avvolge
intorno alle cose per vestirle di compassione, sebbene circospetta, perché
occorre descrivere, la scrittura ha le sue regole. E poi la nudità ferisce, si
pensi al Cristo in croce, e non si vuole. C’è orgoglio, distanza, le montagne
dell’Abruzzo sono giganti impossibili. Da un lato assistiamo alla fuga,
dall’altro si afferma la resistenza degli uomini, la fedeltà a quell’isolamento,
in fondo così amato. Se c’è un destino è l’amore. L’amore cristiano, quando è
nudo e celestiale di risurrezione, non chiede di soffrire, è consapevolezza di
ciò che saremo. La dualità porta scontento. Il desiderio si abbassa fino a
terra, è simile a qualche animale che scorrazza libero. Eppure, è proprio la
natura che ricompensa, in quanto la natura predomina nel romanzo, fa impressione
vedere com’è piccolo l’uomo in quegli scenari.
Mi sono appuntato una frase (o me la sono sognata?): “Le piccole salvezze gliele
offrivano gli animali”. Piccole per pudore o per diffidenza?, mi chiedo. Il
corpo s’impone e gli sbarriamo la strada, ci dice dove andare, ma noi preferiamo
la sconfitta dei pensieri, il rimuginare sempre e ancora. Ma anche l’uomo è
natura. Noi non lo capiamo. Pensiamo che la promessa sia stata negata, invece è
ancora lì, nel fatto che siamo vivi. E se moriamo (quando moriamo!), resta un
chiodo infisso nel cuore degli altri che grida non dimenticarmi, non
dimenticare, a questo sono servito, per questo ho vissuto. Supremo atto d’amore,
sacrificio, valore umano. Dai grattacieli di Manhattan alle altitudini del
nostro Abruzzo. “Settembre, andiamo. È tempo di migrare”, recita il grande
D’Annunzio, nel 1903. Possibile?, la vita non si muove? Che scandalo è questo?
Allora la mia pena continuerà anche dopo?
Mi pare che da queste domande, da questi tormenti si sviluppano le storie
moderne dei personaggi de Gli istrici. Istrici proprio in quanto corazzati di
aculei, contro chi ci vuole cambiare. Sbuca una mezza luna per contrasto, sulla
bella copertina del libro, s’imbianca fra le punte ritorte e graffianti di una
selva oscura, terribile e respingente. Nessuno impedirà la nostra salvezza,
nonostante tutto. “Noi non possiamo mai nascere abbastanza”, dice la citazione
di E.E. Cummings ad apertura del libro. Il che vuol dire che quando una voce
viene dall’esterno, ed è vera, profonda, come il mite Doì (il giapponese
protagonista di un capitolo, che decide di stabilirsi in quelle terre), allora
qualcosa si realizza anche in noi. Il nostro libro è scritto, è umano come un
essere vivente.
Vincenzo Gambardella
L'articolo Il libro come essere vivente. Su “Gli istrici”, un romanzo di
Valentina Di Cesare proviene da Pangea.
Tag - Libri
> “Il manicomio, quel monastero psichico dove il muro che divide la medicina
> dalla religione si apre, e dove arrendersi alla degradazione”.
>
> (J. Hillman, La vana fuga degli dèi)
È grazie ad una sollecita curatela, aliena dalle deadline-codice-a-barre degli
editori convenzionali, del coraggioso samizdat Nessuno Editore di Antonio
Curcetti, nella traduzione di Antonio Bux e arricchito di una testimonianza di
Ianus Pravo, che il lettore italiano (esiste? o, reductio ad unum, si perita di
scrivere soltanto?) può godere di una raccolta o, preferibile scelta lessicale,
di un ingemmato ed inedito ‘poema’ – ‘poema’ sia detto e ciò basti, non per
svogliatezza di traduttore ma poiché, come scrive Bux nella sua nota di
gestazione, nella concezione paneriana del dire poesia non meno che nel far(si)
poesia tutto l’opus del castigliano è un poema ininterrotto alla Éluard, tanto
per tematiche, crimini commessi o presunti ed ossessioni quanto per circolarità
del verso del poeta madrileno, repubblicano, alcolista, dalla sessualità feroce
e promiscua. Un vademecum per l’internamento nella Spagna franchista.
La raccolta si apre con un epitaffio che è distillato di provocazione:
All’Esercito Popolare Repubblicano e di verso in verso de-costruisce i miti
fondanti della Monarchia iberica, Patria e Religione:
> “Un giorno le mosche mangeranno dalla mia mano
> e umiliato io sarò solo uno spettro da marciapiede.”
>
> (Edgar Allan Poe, o il volto del fascismo)
o ancora:
> “(…) il nulla,
> un’entità che fatalmente rompe
> con l’amore e la vita, chiede un’ascesa,
> per questo una croce negli occhi
> e uno scorpione sul fallo raffigurano il poeta
> tra le braccia del nulla, del nulla rigonfio,
> quando dice che neanche Dio è superiore al poema.”
>
> (Quello che Stéphane Mallarmé volle dire nelle sue poesie)
o ancora:
> “(…) e tra le mie mani nasce il deserto,
> la paura tra i miei occhi è Gesù Cristo
> come una stella che giace nel nulla.”
>
> (Nascita di Gesù)
In Panero coincide la profezia di Tiresia (la follia distorce lo spazio-tempo
dell’umanità meccanica) non meno che il furore anticattolico in un qui ed ora
dove la religione non può che farsi pre-colombiana o non essere:
> “E il mondo dice, Dio non esiste
> è immaginare il Papa
> mentre gli atei piangono,
> piangono la sua bellezza perduta,
> e Dio non esiste più,
> sta piangendo all’Inferno.
> È tutta qui la statua del nulla.”
>
> (La monaca atea)
Panero è il più nobile e decaduto rappresentante della vita per l’arte e
dell’arte per e nella vita degli ultimi decenni di poesia europea. La sua
vicenda biografica non può in alcun modo essere disgiunta dai suoi scritti tale
è la compenetrazione, la trasfusione che sanguina sulla pagina. Non vi è nulla
in Panero che non appaia necessario e fatale, pur nella sua attitudine picaresca
che si burla della tradizione ‘alta’ (siamo tutti figli di Cervantes quando
incontriamo un mulino a vento) del cavaliere errante; proprio il tòpos del
cavaliere armato o goffeggiante è ricorrente nei versi del poeta di Madrid come
incessanti sono i richiami alla crassa materia che ci fece nati “a viver come
bruti”: escrementi, sperma, urina sono elementi organici su cui Panero indugia
non (solo) per il compiacimento d’un maledettismo ducassiano/laforguiano che lo
de-finisce ma per l’autenticità della sua visione. Se pretendiamo di cantare,
novelli Blake, l’Innocenza non possiamo esimerci dal menzionare la merda dalla
quale nasciamo e nella quale finiremo:
> “(…) guarda, uomo caduto, guarda il mattino
> che di nuovo si solleva per continuare la tortura,
> anche quando la tua anima che sa d’escremento
> finge d’essere una rosa e la vita
> tra le pareti crudeli di questa camera,
> uguali alla cella di un condannato a morte
> e coi giorni che rinnovano la sentenza,
> ti fa dire: appartieni all’uomo o al nulla?”
>
> (Apparizione)
o ancora:
> “(…) vivere voglio, assediato da nessuno
> e con un marchio di merda sulla fronte.”
>
> (Tangeri)
Panero possiede gli occhi del visionario, del folle in Cristo direbbero i russi,
ma la cifra che esprime è sovente giullaresca, donchisciottesca appunto, con
aperture all’osceno dissacratorio – quello di Bataille, di Genet e di Buñuel – e
imbardate di macabra goticità:
> “Io sono solo un maiale che invoca la protezione del silenzio.”
>
> (***)
e tuttavia, del folle conserva la saturnina meraviglia dinnanzi al mondo, chiave
che schiude paradisi d’infanzie a colui che sa udire il pianto dell’alba:
> “Il rito della morte chiama a sé la vita
> e Dio si nasconde tra le mie cosce
> e i miei genitori chiedono perdono per avermi consegnato
> nudo agli uomini nella pianura buia.”
>
> (Regalo di un uomo)
Lettore onnivoro, enciclopedico, nato poeta in una famiglia di poeti e tocchi,
Panero è muscolare nella sua espressione della violenza e soave nella sua lunare
melanconia, fabbro di schegge di esistenzialismo selvaggio e di chirurgica
precisione nell’oltraggio. Il suo senhal è il ‘Nulla’:
> “(…) il fiore che cercavamo nel poema
> significava la tomba.”
>
> (Segreti del poema)
Da ultimo, alcune considerazioni sull’operazione editoriale: la versione di Bux,
colata di cemento a fondare la travatura del ‘poema’, è sorretta
dall’intervento a posteriori di riletture tentacolari ad opera di castigliani
madre-lingua che traducono senza tradire l’argot paneriano, quel vomitare
analogie del gergo carcerario e/o psichiatrico che nella piena euforica buxiana
sarebbero andati irrimediabilmente smarriti. L’apparato di note è adeguato e
corrobora i passi incerti di chi scelga di avventurarsi lungo i supplizi di
Panero.
Come per la raccolta di Kinski (Febbre. Diario di un lebbroso), la passione e
l’urgenza rapace di Curcetti meriterebbero platee strepitanti e non
semi-clandestine. Meglio essere pubblicato in Unione Sovietica come clandestino,
avrebbe detto Limonov, che adorato da traditore ed esule come Brodskij? Postilla
e gran finale per la testimonianza di prima mano di Ianus Pravo che di Panero è
stato confidente presso l’ultimo asilo a Las Palmas: l’uomo Panero, acquarellato
nel suo rigagnolo di urina, emerge ammonitorio come un hidalgo della beffa,
sodale dei reietti nella inesausta lotta contro le miserie dell’Esserci:
> “Uscire dalla cloaca è solo un ripiego,
> vivere tra i topi il nostro destino.”
>
> (Poveraccio)
Luca Ormelli
Il libro: Leopoldo María Panero, Contro la Spagna e altri poemi non d’amore,
Nessuno Editore, 2024 (f.c.); traduzione di Antonio Bux, a cura di Antonio
Curcetti.
L'articolo “Tra le mie mani nasce il deserto”. Leopoldo María Panero, l’hidalgo
della beffa, il martire dell’erranza proviene da Pangea.
Sebbene con due anni e mezzo di ritardo a petto del trionfale annunzio sui
giornali, che lo prometteva in libreria per la fine del 2022, è finalmente
escito il doppio ‘Meridiano’ delle Opere scelte di Philip Kindred Dick, curato
da Emanuele Trevi. L’attesa, carica di promesse, si è però rivelata, a esser
generosi, una mezza buggeratura e un attacco, se bene dissimulato, contro lo
scrittore americano. In queste tremila pagine s’adunano in fatti fesserie e
sfondoni, qualche imbroglio non involontario, e parecchi arbitrii. Qui passeremo
in rassegna solo un’infima parte di tutto ciò: se dovessimo rintuzzare ogni
guasto e carognata, occorrerebbe un intiero terzo tomo.
*
Liberiamoci anzi tutto della «Cronologia», affidata a Emmanuel Carrère.
Come si sa, le cronologie dei ‘Meridiani’, negli ultimi anni, sono vere e
proprie piccole biografie, che occupano lunghe fitte e talora critiche pagine,
quindi non soltanto un elenco di date ed eventi.Poiché Carrère è l’autore di una
così detta “biografia” dickiana, forse ahinoi la maggiormente letta in Italia
dacché stampata da Adelphi, Trevi e Alessandro Piperno, l’attuale direttore
della collana, hanno ritenuto ovvio di assegnare a colui codesta preziosa parte
del ‘Meridiano’. Una scelta disgraziata quant’altre mai come potrà constatare il
lettore leggendo un mio lungo intervento, pubblicato su questa rivista.
Siccome là dico già tutto ciò che di essenziale si deve sapere, qui non mi
ripeterò. Rilevo solo che ancòra una volta è dimostrato quanto a signoreggiare
la più parte delle logiche culturali italiane sono criterii familistici e
ideologici.
La seconda scelleratezza è il «Profilo di Philip K. Dick», firmato da Trevi.
Pur assai informato e non del tutto disutile, esso nondimeno porta un guasto
irremeabile, cioè a dire il radicale rifiuto di attribuire a Dick il duplice
statuto di filosofo e di veggente, l’unico cui egli tenesse e che dimostrò
sempre di meritare, e di rilevare i connotati religiosi dello scrittore.
Dick è per Trevi un buon autore ma gravato da tabe psichiche. Frusta e stracca
robaccia di magliari (la medesima di Carrère, ça va sans dire), fondata su
periclitanti congetture gabellate per verità. Nel mio succitato articolo indugio
anche su questa delicata faccenda. Proseguiamo.
Il ‘Meridiano’ offre, nell’ordine, i seguenti titoli di Philip Dick: Occhio nel
cielo; Tempo fuori luogo; L’uomo nell’alto castello; Le tre stigmate di Palmer
Eldritch; Gli androidi sognano pecore elettriche?; Ubick; Scorrete lacrime,
disse il poliziotto; Un oscuro scrutare; Valis; L’invasione divina e La
trasmigrazione di Timothy Archer.
Per motivi di spazio non indugerò oltremodo sull’Occhio nel cielo, Tempo fuori
luogo e Un oscuro scrutare. Mi limito soltanto a rilevare che: il primo non
necessitava di una nuova traduzione, sarebbe in fatti stato sufficiente ripulire
una delle pregresse; mentre il secondo e il terzo sono la riproposizione delle
versioni già da anni a disposizione e, al contrario di altre versioni
miserabili, tra le poche salvabili. Di poi Occhio nel cielo – in vero più un
racconto lungo che romanzo – è opera bensì gradevole e abbastanza importante
nell’arsenale dickiano, ma non tra le maggiori.
La scelta ha natura politica, non certo letteraria, dacché lì Philip Dick…
strizza l’occhio ai comunisti. A oltre trentacinque anni dal fatale biennio
1989-1991 certi intellettuali (sit iniuria verbo) sembrano quei soldati
giapponesi che decenni dopo la Seconda guerra mondiale li trovavi ancòra
appostati in attesa di un contrordine dell’imperatore. Peraltro lor signori
confondono i sinistri di quegli anni ormai remoti, bensì funzionalissimi ai
regimi, ma ogni tanto capaci di qualche utile manovra critica. Oggi si sono
sostituiti al potere un tempo avversato e ne sono diventati i degnissimi eredi.
I cinque più noti romanzi dello scrittore americano: Ma gli androidi sognano
pecore elettriche?; Scorrete lacrime, disse il poliziotto; L’uomo nell’alto
castello; Ubick; Le tre stigmate di Palmer Eldritch sono in verità un’ottima
scelta, ma si tratta delle stesse versioni già escite dal 2021 in avanti negli
Oscar.
In somma: sette titoli su undici di questa lussuosa e pretenziosa edizione
ricicla testi già in circolazione.
Ci sono tuttavia due differenze: aver abbandonate le orrende prefazioni di
Carrère annesse agli Oscar e la presenza di un apparato critico, com’è nelle
prerogative della collana. Ma è certo che lo scambio sia stato
svantaggiosissimo, per Dick e per il lettore.
Prendiamo a solo titolo d’esempio il paragrafo «Gnosi» (pp. 3012 e sgg) che
accompagna Valis e da cui trascelgo in modo aleatorio. È firmato, come tutti gli
accompagnamenti alla lettura, da Emanuele Trevi e Paol Parisi Presicce.
Leggiamo sùbito questa fesseria: «Non è mai esistita una chiesa gnostica
paragonabile alla chiesa cattolica, con le sue ferree gerarchie (vescovi,
diaconi, laici…) intese a salvaguardare le verità della dottrina garantendo la
successione apostolica» (pp. 3012-3013).
Negare l’esistenza d’una chiesa gnostica organizzativamente paragonabile alla
cattolica significa aver studiato poco e parlare a vanvera: basti in fatti
pensare al manicheismo, a cui aderì per nove anni niente meno che Agostino
d’Ippona. Esso fu la più grande eresia cristiana della storia, una vera e
propria chiesa, con tutte le caratteristiche di una qualsiasi chiesa universale:
dottrina, gerarchia, liturgie, riti, etcoetera. Durò per circa mille anni e si
estendeva all’attuale Cina insino all’attuale Marocco.
Andiamo avanti.
Trevi & Presicce definiscono Ireneo di Lione e Tertulliano «grandi polemisti
ortodossi» (p. 3014). Niente da dire, giusta la teologia tradizionale,
sull’ortodossia di Ireneo, ch’è pure stato elevato agli altari. Tertulliano fu
in vece pressoché da sempre considerato ai limiti dell’ortodossia e per certi
versi incompatibile con la dottrina, sia della Chiesa occidentale, sia della
Chiesa orientale. Nessuna di queste, in fatti, gli attribuisce alcun titolo ed
entrambe ne sconsigliano la lettura.
Poco dopo, un altro sfondone: Ireneo e Tertulliano «detestavano gli gnostici, li
consideravano pericolosi eretici e vedevano nelle loro idee diaboliche minacce
alle verità e alla nascente dottrina del cattolicesimo» (p. 3014). Trascuriamo
la sciatta disinvoltura con cui i nostri beniamini maneggiano il concetto di
«eretico», e limitiamoci a constatare che negli anni di Ireneo e Tertulliano,
cioè a cavaliere tra II e III secolo, non esisteva alcuna «nascente dottrina del
cattolicesimo». I commentatori confondono cattolicesimo con cattolicità, due
concetti assai ben distinti, sia nella storia delle religioni, sia nella lingua
italiana. È lecito parlare di «cattolicesimo» soltanto a partire, come minimo,
dal 1054, data dello scisma cristiano tra Oriente e Occidente. Evocare una
dottrina ovvero una Chiesa cattolica avanti di quello svolto è indice di crassa
ignoranza.
Non è finita.
La premiata ditta Trevi & Presicce, alla pagina 3013, spara: «In primo luogo
la gnosis, com’è evidente fin dal nome, è un percorso salvifico basato sulla
conoscenza, una sorta di risveglio che riconnette l’individuo alla sua vera
natura». Spiacenti, ma dal nome «gnosis» è evidente soltanto il nome, e non un
percorso: men che meno se descritto come si provano a fare T&P.
Trascuro di commentare l’evidente loro incapacità di distinguere «gnosi» e
«gnosticismo».
*
Trascorrendo dal fronte religioso al letterario, la caccastrofe è inarrestabile.
Nelle «Notizie sui testi» viene citato due volte C. S. Lewis. Nella prima
occorrenza (p. 3007) T&P ne evocano l’opera Out of the Silent Planet, modello
per Radio Libera Albemuth, una delle ultime pagine dickiane, dicendo dello
scrittore irlandese soltanto che fu amico di Tolkien. Nella seconda (p. 3029)
invece si parla «dello scrittore inglese C. S. Lewis, che fu grande studioso di
letteratura medievale, saggista di fede cattolica e autore di testi fantastici e
fantascientifici».
Ora, dare informazioni circa Lewis solo alla seconda occorrenza del nome, è già
di per sé sintomo di severa distrazione. E ciò senza contare che, in un libro
ambizioso per lettori ambiziosi, non è davvero necessario spiegare chi sia
Lewis. Così come è esornativo, in quel contesto, sottolineare l’amicizia con
Tolkien, come se ciò fosse issofatto titolo di merito. Ma le maggiori cannonate
sono anzitutto d’aver limitato le competenze di Lewis alla sola letteratura
medievale, quando è noto che egli fu un conoscitore a tutto tondo del così detto
Medio Evo; e in secondo luogo, sopra tutto, d’aver definito Lewis «di fede
cattolica».
C.S. Lewis fu per una certa parte della sua vita un teista. Poi, grazie ad
alcune esperienze (che si possono leggere sia nell’autobiografico Sorpreso dalla
gioia, sia nella bella biografia di Alister McGrath), si convertì al
cristianesimo ma non già al cattolicesimo, bensì alla fede anglicana.Sarebbe
stato utile rilevare a questo preciso proposito l’amicizia tra Lewis e Tolkien,
e non a casaccio. Fu in fatti il futuro autore del Signore degli Anelli a
imprimere una svolta decisiva al percorso dell’amico. Ma mentre Tolkien,
comprensibilmente, si attendeva da parte di Lewis un’adesione al cattolicesimo,
questi optò altrimenti.
Sia bene inteso che tutti questi sfondoni di storia delle religioni e di
letteratura sarebbero stati evitabili consultando anche solo wikipedia. L’ultimo
studente fuori corso dell’università di Roccacannuccia non li avrebbe commessi.
Ciò che non voglio commentare poiché anche di questo parlo nel mio già evocato
articolo, sono le note all’Uomo nell’alto castello, forse l’opera più politica
di Philip Dick e, per la mentalità dominante da ottant’anni, la più
inaccettabile e quindi la più falsificata. Prendo solo atto che il mondo
culturale italiano è zeppo di lupi travestiti da agnelli: proprio il concetto
che lo scrittore americano esprime nel romanzo declinandolo alla politica
mondiale.
Voglio invece evidenziare con favore le molte note ai romanzi che rimandano a
esempio a precisi passaggi della Sacra Scrittura citati o suggeriti da Dick. Il
lavoro, se non ho straveduto, è svolto con perizia, sì che possiamo ammettere
che, almeno come bibliotecarii o impiegati di redazione, certi intellettuali non
sfigurerebbero. Perché non pensarci e cambiare lavoro?
*
Scopo ufficiale del ‘Meridiano’ sarebbe di restituire dignità letteraria a
Philip Dick, considerato, come tutti gli autori di fantascienza, alla stregua di
un dilettante nel senso peggiore, indegno di prendere dimora sul Parnaso.
Un’iniziativa dunque lodevole per chi abbia saputo riconoscere nello scrittore
americano non soltanto un fantasioso facitore di mondi e trame relegato al
dominio della fantascienza – tenuto, con grave sbaglio, in gran dispregio dagli
intellettuali e da certi lettori colti –, ma un classico, se bene sui generis,
meritevole di ben altra considerazione.
Il resultato però è sviante.
Piperno e Trevi, col contributo di Carrère, hanno
voluto istituzionalizzare Philip Dick, ciò è a dire neutralizzarlo, renderlo
maneggevole, addomesticarlo, anzi tutto tacendone le propensioni filosofiche e
religiose: nella fattispecie, gnostico-cristiane. Lo si capisce pure dalla
scelta di escludere, anche solo in forma antologica, L’esegesi, opera cruciale
per capire sia il Philip Dick uomo, sia il Philip Dick scrittore. Una delle
visioni-simbolo di Dick è riassunta in una frase, famosa tra i lettori:
«L’Impero non è mai cessato».
L’Impero è quello romano, persecutore dei cristiani, che ancòra negli anni
Settanta Dick vedeva, more suo, all’opera, anche sulla propria persona, con
resultati esiziali per la società, gli individui, le anime. A mezzo secolo di
distanza Dick è ancòra perseguitato. A mezzo secolo di distanza noi possiamo
unirci alla voce di Philip Kindred Dick.
*
Poscritto
A maggior benefizio dei lettori più curiosi e di quelli che ancor credono alle
chiacchiere dei nostri intellettuali, riferisco per sommi capi un episodio
occorso diversi anni fa a un mio amico, superbo germanista italiano, uomo
altresì di raffinatissimo gusto linguistico, quando volle – e anche dové – avere
un confronto con chi presiedeva alla direzione dei ‘Meridiani’. Tacerò per
ragionevoli motivi i nomi sia dell’uno, sia dell’altro protagonista di questa
eloquente e istruttiva storiella e così il sesso dell’allora capo della collana.
All’uscita della raccolta completa, con originale, dell’opera poetica di un
grande tedesco, il nostro germanista si avvide, non appena schiuso il volume,
d’una seria di svarioni sciatterie e talune bestialità nella traduzione, firmata
da uno dei mostri sacri della germanistica italiana. Per ciò che possa valere io
stesso, indipendentemente dall’amico germanista, avevo sùbito notato lo stato
pietoso di quel volume, sì che posso assicurare che questo germanista aveva
veduto assai bene. Il nostro amico, pel solito schivo, fu còlto da un tal moto
di fastidio, da non poter evitare di scrivere una lettera al direttore (si
potrebbe adoperare il maschile anche se la persona fosse di sesso femminile),
una lettera in che egli, con toni garbati ma fermi, snocciolava solo alcune
delle minchiate eternate nel prezioso volume.
Attese diverse settimane senza ricevere risposta. Ma siccome la gravità era così
spaventosa da impedirgli di soprassedere, e altresì non volendo accettare di
essere ignorato, il germanista tentò di raggiungere al telefono il direttore,
ciò che, con sua grande sorpresa, gli riuscì. Il direttore avrebbe dovuto
conoscere il germanista dall’altro capo del filo, ché questi era la firma di
numerose preziose e note versioni italiane di grandi classici tedeschi, e della
letteratura, e della filosofia, per marchi editoriali di diversa levatura. Ma o
era all’oscuro, o finse di non sapere. Nondimeno stette ad ascoltare. Il
germanista aprì con un breve preludio di gentilezze e scuse per aver
“disturbata” l’attività di quel membro senatorio della repubblica letteraria
italiana. Ma, precisò, siccome non aveva ricevuta risposta alla lettera, non
aveva avuta altra strada che il telefono. Il direttore negò di aver mai ricevuta
la missiva, ma pur lo invitò a esporgli la sua intenzione, annunziandogli di
avere davanti al naso il volume incriminato. Nemmeno a dirlo, con tono tra il
condiscendente e l’irritato. Il germanista iniziò, aprendo davvero a caso il
volume, a evidenziare i punti critici. Si attendeva qualche reazione, ma l’altra
persona non dava segno di apprezzare, in alcun senso, le osservazioni di
quell’oscuro molestatore.
L’elencazione delle magagne fu alquanto breve, ma a qualsiasi onesto e
competente e in tedesco e in italiano, sarebbe stata sufficiente per cospargersi
il capo di cenere ed eventualmente ritirare il volume dal mercato, licenziare
l’autore della traduzione e incaricare altrui più attento – magari lo stesso
germanista della nostra storiella – per ripassare da cima a fondo il non esile
tomo.
Andò invece diversamente.
Il direttore del Meridiano, in fatti, si limitò a dire queste testuali parole,
glaciali: «Dottor …, mi stupiscono molto le sue osservazioni. Tutte le
recensioni al volume non parlano di errori e sono state tutte molto favorevoli».
Ma il germanista di rimando: «Lei sa bene, caro direttore, che le recensioni, a
certi livelli sopra tutto, sono, anzi che spontanee, sono spintanee. E poi non è
sempre detto che i recensori, quali ch’essi si siano, abbiano le competenze per
giudicare un lavoro così importante. Mi stupisce invece che Lei, alla sua volta
germanista, non abbia fatto caso a questa legione di errori, di morti….».
«Guardi, dottore», lo interruppe l’alto impiegato ora sensibilmente irritato,
«Le ho detto che le recensioni sono state tutte favorevoli e quindi non occorre
dire altro».
Il nostro amico non ebbe quasi il tempo di replicare, ché, dopo uno sbrigativo
saluto, la comunicazione si interruppe. E non certo per un mal funzionamento
della linea telefonica.
Luca Bistolfi
L'articolo Sul doppio “Meridiano” di Philip Dick. Ovvero: come si neutralizza un
grande scrittore proviene da Pangea.
Che sia un solo verso, a volte, a colpirci, lo sappiamo. La potenza di alcune
parole irretisce retina e cuore. L’intelletto gode, l’emozione si fa scossa.
Brivido è la colonna vertebrale. Così è quando leggo: Dovrò prepararmi a
fiorire, e subito la fantasia immagina poesie che si estendono da questa gemma
primordiale.
Ho con me in mano un libro, che di quel verso ne ha fatto il titolo. Si tratta
di un’antologia, curata e tradotta da Faezeh Mardani e Francesco Occhetto, che
dà voce a Forugh Farrokhzād, Bitā Malakuti, Leila Kordbacheh, Parvin Salājeghe,
Fereshteh Sāri e Grānāz Moussavi. È la prima rassegna italiana della poesia
femminile di un Paese quale l’Iran da sempre abituato ad affidare al canto
poetico tutte le componenti della propria vitalità esistenziale e spirituale.
> Ardue prove mi offrì il giardiniere del firmamento
> ma che si può dire al predatore dei tempi?
> Che si può fare se il destino è morire?
> Sei giunto al giardino e noi ce ne andammo,
> colui che qui ti condusse ci prese e ci portò via.
> In questo libro di vittoria il cielo
> conteggiò per noi l’incalcolabile.
> Il fiore, appena vide acqua e aria,
> ignaro di dover presto appassire sbocciò.
> Il coppiere della taverna del mondo è Destino,
> tutti beviamo il vino dalla sua coppa.
>
> Parvin Eʻtesāmi (1907-1941)
Che sia la poesia a farsi bandiera universale è bene ricordarlo sempre. Poesia
che si dimentica ai più, ma che ci costituisce. Poesia cellula, atomo, big-bang
del mondo. Poesia che garrisce. Poesia che sta nel vento, fa frusciare l’erba,
inventa rivoluzioni. Poesia che è voce e protesta ‒ bellezza incontinente.
Fruscia essa stessa nell’esondazione del peccato.
È bene ricordare, quindi, come ci ricorda il libro stesso, che in Iran è ancora
centrale la figura del poeta quale profetico testimone della storia di un intero
popolo cui è stata privata la libertà ma non il sentimento di profonda
appartenenza a una millenaria tradizione artistica e letteraria.
Perché in occidente ‒ forse, maldestramente ‒ ce lo siamo dimenticato? La poesia
è del popolo, e sta tra il popolo, ne dà voce. Senza poesia, il terrore
prevarica su tutto.
E anche un giardino ‒ che sia pieno di rose, o di parole, o di pesci e sorgenti
‒ come ci insegna Forugh Farrokhzād nella prossima poesia, va coltivato e curato
finché si è in vita, prima che esso diventi immortale o moribondo, e ci
abbandoni al nostro, forse vuoto, forse triste, destino. E anche un cortile va
curato, affinché la memoria si perpetui, e la parola continui a raccontare e a
raccontarsi nel cuore dell’uomo attraverso la tradizione.
Mi fa pena il giardino
Nessuno pensa ai fiori,
nessuno pensa ai pesci,
nessuno vuole credere
che il giardino sta morendo,
che il suo cuore si gonfia sotto il sole
e la sua memoria si svuota lentamente
del ricordo del verde
e il suo sentire astratto
si consuma in solitudine.
Il cortile di casa nostra è solo,
il cortile di casa nostra
sbadiglia in attesa di una pioggia sconosciuta.
Vuota la vasca nel cortile,
dagli alberi cadono per terra
piccole ingenue stelle.
La notte dalle pallide finestre
si sentono colpi di tosse
nella casa dei pesci.
Il cortile di casa nostra è solo.
Dice mio padre:
«È troppo tardi,
è troppo tardi per me.
Ho portato il mio peso
e ho fatto tutto quel che potevo».
Da mattina a sera, nella sua stanza
legge il Libro dei re o il Compendio delle storie.
Mio padre dice a mia madre:
«Al diavolo i pesci e gli uccelli.
Quando sarò morto,
che differenza farà
se ancora ci sarà
il giardino oppure no.
Mi basta la pensione».
L’intera vita di mia madre
è un tappeto da preghiera
steso sulla spaventosa soglia dell’inferno.
Mia madre in fondo a ogni cosa
cerca le orme del peccato,
e pensa che la bestemmia di una pianta
abbia contaminato il giardino.
Mia madre prega tutto il giorno.
Mia madre è peccatrice per natura
e per esorcizzare ogni peccato
soffia sui fiori e sui pesci,
soffia su sé stessa.
Mia madre aspetta la venuta del Promesso
e le grazie che ne discenderanno.
Mio fratello chiama il giardino cimitero.
Conta i cadaveri dei pesci imputriditi
sotto l’acqua infetta
e si beffa dei confusi grovigli dell’erba.
Mio fratello è malato di filosofia.
Per lui la cura del giardino
consiste nella sua distruzione.
Si ubriaca.
Dà pugni sui muri, sulle porte
e prova a mostrare
quanto è triste, stanco e disperato.
Porta in strada e al bazar
la sua disperazione
come se fosse una carta d’identità,
un’agenda, un fazzoletto, un accendino, una penna.
Ma la sua disperazione
è così piccola che svanisce
nella calca dell’osteria tutte le sere.
Mia sorella, che era amica dei fiori
e quando mia madre la picchiava
raccontava le pene del cuore
a quei fiori gentili e silenziosi
e invitava ogni tanto la famiglia dei pesci
a una festa di dolcetti e sole,
ora abita dall’altra parte della città.
Lei, nella sua casa finta,
con pesciolini rossi finti,
protetta da un marito finto,
sotto i rami di un melo finto,
canta canzoni finte
ma partorisce figli veri.
Mia sorella,
ogni volta che viene a trovarci
e si sporca l’orlo della gonna
con la miseria del giardino,
fa un bagno nell’acqua di colonia.
Lei,
ogni volta che viene a trovarci,
è incinta.
Il cortile di casa nostra è solo,
il cortile di casa nostra è solo.
Tutto il giorno, dietro la porta,
si sente il frastuono
di scoppi e crolli.
I nostri vicini
nei loro giardini
al posto dei fiori
piantano granate e mitragliatrici.
I nostri vicini ricoprono
le vasche di maiolica del cortile
che controvoglia diventano
depositi di polvere da sparo
e i ragazzi del nostro quartiere
riempiono le borse
di piccole bombe.
Il cortile di casa nostra è stordito.
Ho paura
di questo tempo che ha perduto il suo cuore
ho paura
dell’immagine di queste mani vuote
di questi volti sconosciuti.
Io, come una scolaretta
che ama follemente
le lezioni di geometria, sono sola
e penso che si possa portare il giardino all’ospedale
penso…
penso…
penso…
e il cuore del giardino si gonfia sotto il sole
e la sua memoria si svuota lentamente
del ricordo del verde.
(Giorgio Anelli)
*In copertina: Forough Farrokhzad (1934-1967)
L'articolo “Che si può fare se il destino è morire?” Qualcosa sulla poesia
iraniana contemporanea proviene da Pangea.
Il ridicolo spettacolo che in questi giorni di torrido caldo estivo va in scena
dal teatro sempre attivo dei social con l’amletico dubbio (si fa per
dire!) “presentazione dei libri, sì o no?” fa lo stesso effetto della mosca che
molesta la pennichella pomeridiana.
A leggere questi messaggi parrebbe che da un giorno all’altro le presentazioni
dei libri siano diventate inutili e soprattutto improduttive: per i librai che
devono mettere a disposizione e allestire i loro ambienti ricavandoci poco o
nulla, per le case editrici che già da tempo investono pochissimi denari in
queste iniziative e, infine, anche per gli stessi scrittori che si sono accorti
(sempre con maggiore lentezza degli altri, sia chiaro) dell’ininfluenza – sulle
vendite e sulla auspicata notorietà – di queste futili sagre dell’ovvio e della
banalità.
Il bello, però, è che ad aggiungersi alla compagnia dei tristi teatranti siano
proprio gli stessi protagonisti della cosiddetta scena culturale che fino a
qualche giorno fa smaniavano per esporsi, per presentarsi, per far parlare di
sé… per coprirsi di ridicolo, insomma. Gli stessi che, pur di mostrare la
copertina del proprio libro, erano disposti a macinare chilometri viaggiando
dalla Pro Loco di Cuneo alla Società Bocciofila di Gioia Tauro anche nella
stessa giornata; i medesimi che avrebbero fatto carte false pur di esporre i
loro modesti prodotti artistici nel primo tinello disponibile a quel cenacolo di
amici e di parenti che (non lo dicono, ma è così!) non ne possono più di avere
nel proprio giro “uno che scrive”.
Nella mia città, una piccola libreria che programma almeno un paio di
presentazioni alla settimana occupa lo spazio di una piazzetta a essa antistante
e là, tra il via vai di chi porta a casa la spesa, tra l’insolenza di chi urla
parlando al cellulare e il bivacco scomposto di chi occupa le gradinate
pubbliche che collegano quella piazza alla strada che vi passa sopra, lo
scrittore di turno prova a interessare qualcuno parlandogli da un microfono con
amplificazione, come i Cristiani Evangelici che testimoniano ai passanti la loro
conversione religiosa e il cammino di fede, della sua ultima fatica che con ogni
probabilità nessuno degli astanti acquisterà e mai leggerà. Recentemente, poi,
ho preso parte alla presentazione del saggio di un filosofo nostrano che si è
tenuta in un bistrot di trenta metri quadri dopo la quale è stato servito, con
la formula della “consumazione obbligatoria”, un aperitivo rigorosamente “a
pagamento”. Ho dovuto inventare uno stratagemma per trovare una via di fuga e
sottrarmi a questa laida estorsione.
Allora, alla luce di tutto ciò, chiedo a voi, scrittori della vanagloria, poeti
da diporto, artisti della fanfaluca: davvero trovate utile e vantaggioso
ciarlare dei vostri raccontini a un pubblico di persone che nella maggior parte
dei casi vi è seduto davanti perché non aveva di meglio da fare o perché in
libreria, al bar, nella saletta parrocchiale in cui vi esibite c’è l’aria
condizionata? Veramente vi piace stordirvi e mostrare le vostre miserie
letterarie alla ridda dei saloni del libro o ai Barnum dell’arte in cui tutto è
soltanto siparietti, convenevoli, spettacolo, caciara e marketing? Ma davvero
trovate divertente e soddisfacente scrivere frasi di circostanza e dediche
fasulle, sotto le quali mettete pure la vostra firma (un’aggravante!), a persone
che non conoscete e che voi, invece di identificare come mitomani, chiamate
impunemente “lettori”? Quante foto che vi ritraggono mostrare giulivi e
soddisfatti la copertina del vostro libro appagheranno il vostro patologico
narcisismo? E quante sedie vuote dovrete ancora contare alle vostre
presentazioni prima di capire, una volta per tutte, che la giostra si è fermata
e che il giostraio è morto?
È vero, lo so, le cose non vanno meglio neppure alle rassegne letterarie e ai
festival del libro. Soprattutto quelli estivi che ora ci attendono, dove
purtroppo al ridicolo si aggiunge inesorabile anche il malcostume.
L’inarrestabile décadence di quest’epoca svaligiata, avvilita e colpevolmente
traviata si manifesta con preoccupazione quando, ahimè, i suoi segni giungono
proprio dagli ambiti artistico-culturali. Se un tempo lo hippie era la reazione
al pettinato conformismo borghese, oggi la sciatteria dei costumi (altro che la
kantiana metafisica!) è essa stessa il conformismo, la regola più che
l’eccezione. Il capellone, il figlio dei fiori, il punk, costituivano il
fenomeno culturale che investiva polemicamente una società chiamata, in un modo
o nell’altro, a farsene carico con confronti e analisi. Oggi, invece, pare che
la parola d’ordine sia soltanto la pigra strafottenza che livella tutto ai
propri confortevoli bisogni, alle proprie trasandate necessità, ai propri
infantili capricci.
E così, non è insolito assistere a festival letterari in cui i travet della
scrittura presentano i loro improbabili capolavori in pantaloncini, bermuda,
camicie hawaiane sbottonate fino all’ombelico, scarponcini da spiaggia e
infradito. Poi, collassati come dei Proust di periferia su poltroncine e cuscini
d’ogni foggia, si avvicendano nel resoconto balbettante del valore artistico del
loro nuovo romanzo (leggasi “esposizione della trama”, “sintesi o riassunto del
racconto”) a un pubblico che, in giornate di arsura estiva, forse meriterebbe di
più per coraggio e resistenza.
Ma tant’è, la conventicola delle nostrane lettere si riconosce anche da
questo glamourstraccione, da questa apparente nonchalance da artista incompreso
che alla fine si riduce allo smercio (magari!) di qualche altra copia del
proprio libriccino, a uno stravagante selfie per Instagram e a poche altre
ridicole bramosie. Che tristezza!
È in questi casi di esasperazione che, maledicendo l’attimo in cui ho deciso di
uscire di casa e di assistere a quest’inesorabile débacle, mi sovviene il
titolo, bizzarro ma implacabile, di quell’anomalo libro di Peter Bichsel: Al
mondo ci sono più zie che lettori, libro che i nostri scrittori e organizzatori
di rassegne letterarie un giorno dovranno leggere e tenere a mente come viatico.
Ahimé, «La vita o è stile o è errore» ebbe a dire un tempo Giovanni Arpino.
Già, un tempo!
Vincenzo Liguori
*In copertina: Giacomo Balla, Autosmorfia, 1900, Collezione privata
L'articolo Le rassegne letterarie ai tempi del narcisismo della mediocrità
proviene da Pangea.
Nella tradizione cristiana i testi biblici sono ritenuti «ispirati». A onore del
vero non sono tanto i testi, ma i loro autori, i cosiddetti agiografi, ad essere
ispirati, cioè assistiti dallo Spirito santo allorché hanno composto quelle
pagine che non smettono di generare la fede. Lo Spirito non cancella l’umanità
dello scrittore, anzi la lascia intatta: le asperità e le goffaggini del greco
di Marco emergono in modo evidente, eppure in quella lingua è scritto un Vangelo
fra i più vivaci, capace di farci toccare con mano il mistero di Gesù, Cristo e
Figlio di Dio.
Analoga alla tradizione teologica è la tradizione poetica. Anche il poeta è
ispirato allorché riesce a trovare le parole giuste per dire quanto alberga nel
suo cuore. Indubbiamente il poeta non è assistito dallo Spirito santo, né quanto
fissa sulla carta appartiene ai testi generatori della fede, eppure la sua opera
ha una stretta parentela con testi biblici, i testi ispirati per eccellenza.
In occasione del XXI Festival Biblico di Vicenza del 2025, Roberta Rocelli e
Davide Brullo hanno affidato a trentatré poeti l’arduo compito di rielaborare
altrettanti Salmi. È nato così un piccolo volume (Salterio dei Poeti) che
propone le riappropriazioni dei testi ispirati e poetici della Bibbia, i Salmi.
Non si tratta di nuove traduzioni della grande raccolta dell’Antico Testamento,
ma piuttosto di trentatré personalissime riscritture di quei poemi. Brullo
propone all’inizio non tanto un’introduzione, ma una serie di aforismi
graffianti che dicono bene il senso della raccolta: «Agli “esperti” preferiamo
gli untori del linguaggio» (13); «Salmeggiare non da salomonici, ma come i
salmoni, a ritroso, verso il ghiacciaio, il celestiale» (14).
Chi scrive di professione è biblista, sicché da tempo mi dedico allo studio dei
testi sacri, prediligendo proprio i Salmi. Chi scrive è pure, per grazia di Dio,
un credente che da più di quaranta anni prega ogni giorno con le parole dei
Salmi e dal 2000 recita il Salterio come libro, cioè rispettando l’ordine delle
composizioni: inizio con il Salmo 1 ai primi vespri della domenica e termino con
il Salmo 151 (sì, il Salmo «fuori dal numero», attestato solo in greco ma,
guarda caso, ritrovato anche a Qumran) all’ora media del sabato della seconda
settimana, per ricominciare da capo, quella stessa sera. Ma chi scrive è anche
un prete cattolico che durante l’ordinazione ha promesso al vescovo di essere
fedele alla preghiera della liturgia delle ore, interamente costruita sui Salmi;
in quei versetti ritrovo quanto nella vita quotidiana sperimento e soprattutto
le molte persone che incontro con le loro vicende, le loro gioie e le loro
angosce, i loro slanci e le loro frenate; pregando il Salterio porto quelle
persone davanti al Signore, il Dio misterioso che non smette di affascinare e di
coinvolgere uomini e donne: «La liturgia delle ore si articola intorno al
salterio – parola che, letteralmente, salva il mondo – lo innesta al primo
giorno, gli dà il sollievo dell’ultimo» (14).
Per questi complessi intrecci la raccolta Salterio dei Poeti mi ha catturato.
Vorrei semplicemente dare parola a tre impressioni sgorgate nel mio cuore
durante la lettura di queste poesie.
Ho apprezzato, in primo luogo, il fine lavorio di traduzione. Qualcuno ha inteso
offrire una versione personale. E lo ha fatto in maniera magistrale,
filologicamente impeccabile, aggiungendo un «di più», il di più della
sensibilità poetica, l’«unzione del linguaggio». È il caso di Davide Brullo che
ha riscritto il Salmo 151. L’inizio è folgorante: «Minuscolo ero tra i miei
fratelli/ il più giovane nella casa di mio padre/ di mio padre le pecore portavo
ai pascoli». “Minuscolo” è molto più di “piccolo” e apparenta l’ultimo Salmo
della Settanta (la versione greca dell’Antico Testamento) alla scrittura
minuscola, cioè quotidiana, meno solenne dell’onciale, ma veicolo prezioso per
la diffusione della Parola. Più avanti il poeta rende così l’affermazione del
Salmo: «il Dio che tutto ode ed esaudisce». Brullo introduce uno sdoppiamento
adeguato; un unico verbo greco è riproposto in uno splendido allargamento che ne
esalta l’intensità: non solo “esaudire”, ma “tutto udire” (la totalità
dell’ascolto in enfatica posizione iniziale non sfugge) e per questo “esaudire”.
E ancora, Brullo sceglie di tradurre sempre “Dio” il termine greco kyrios:
un’opzione che radica nella confidenza con il mistero dell’Altissimo, ma insieme
ne esprime il timore che nemmeno osa il più familiare “Signore”.
L’intensità della relazione con Dio osa parole forti e concise, concentra i
discorsi in domande dirette, accumula i verbi dentro una tensione nervosa,
lascia sempre le frasi aperte, senza punto finale. È la riscrittura del Salmo 22
di Giancarlo Pontiggia: «Io grido,/ e non mi ascolti: grido/ il giorno e la
notte,/e non per mia rancura» (v. 2). «Non andartene/ da questo lenguaio di
assillo:/ non un cagnazzo che mi aiuti» (v. 11). E poi rivolta a sé: «Vivrai in
lui,/ mia anima:/ e tu servilo,/mio legno,/ seme» (v. 30). Anche la relazione
con sé è quasi violenta in rapporto a Dio, come dice Tiziana Cera Rosco,
riscrivendo il Salmo 51: «Annegami/ Fammi sbranare dal centro di questo petto/
L’iniquità che mi protegge offendendoti/ Flettimi, spezzami, raschiami/ Scorzami
da questa pelle». E di nuovo invocando l’Altissimo: «Riconoscimi bianco, spezza
ogni osso/ Bucalo, intarsialo con la tua Parola in me». Anche Valentino Fossati
rende la parola rarefatta: un rigo e poi il bianco, un altro rigo con due parole
e ancora il bianco; in questo modo ridisegna il Salmo 79: «Entrarono o Dio//
genti estranee// come discendenti del tuo Regno». E nella presentazione degli
oranti: «E i tuoi servi/ abbandonati// (brandelli)//…/…// dov’è il dio vostro?//
perché?».
Giambattista Tiepolo, Davide con la testa di Golia, 1717 ca.
Nella preghiera non si può fingere, perché ci si pone davanti a Dio in verità,
anche con espressioni forti. Con parole decise Giuliano Ladolfi riscrive il
Salmo 143: «Comprendimi e rispondi alla mia supplica./ Puoi forse giudicare/ la
mia fragilità?». Lo scavo interiore giunge alle profondità dell’angoscia:
«Dentro di me si agita un nemico,/ mi tortura, mi sgomenta e mi distrugge;/ io
vivo nelle tenebre/ quasi fossi già morto». La radicalità del male non toglie,
tuttavia, la fiducia nella potenza del Signore. Così conclude il poeta: «I miei
fantasmi si dilegueranno/ a un semplice tuo cenno/ e io riprenderò a
servirti/con l’infinita gioia del mio spirito».
Insomma, ancora una volta l’ispirazione accomuna il testo biblico e il testo
poetico e dice la verità dell’uomo: un’apertura all’esterno, verso l’altro da
sé, verso il reale e la sua trascendenza a cui si accorda credito e a cui,
soprattutto, si concede di fare irruzione presso di sé.
Un fecondo dialogo, una contaminazione necessaria.
Matteo Crimella
*Matteo Crimella è dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e
professore straordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano; insegna anche presso lo Studio Teologico
del Pontificio Istituto Missioni Estere di Monza.
**In copertina: Pietro Novelli, Davide con la testa di Golia, 1630 ca.
L'articolo “Flettimi, spezzami, raschiami”. Qualcosa sui poeti e la traduzione
dei Salmi proviene da Pangea.
È un sublime omaggio all’immaginario anglosassone quello che Ignacio Peyró –
direttore dell’Istituto Cervantes, saggista e giornalista per “El Pais” – regala
al lettore con il suo ultimo Anglofilia. Piccolo glossario sentimentale della
cultura inglese (Graphe.it edizioni). Un libro-miniera (versione breve di quella
spagnola che supera le mille pagine) che attraverso uno stile intrigante e
raffinato compone un elegante ed eccentrico mosaico della englishness mischiando
umorismo ed erudizione, profondità ed acume per raccontare il grande mito di
un’Inghilterra eterna capace di essere icona di stile, riferimento letterario e
santuario estetico. Definendo un personalissimo e luccicante alfabeto della Gran
Bretagna: dalla A di Alcol alla B di Big Ben, passando per la R di Rolls Royce,
fino alla P di Pub. Ne emerge un gioiello letterario che regala a chi legge il
fascino di quella Gran Bretagna dello spirito, paradiso perduto di tutti gli
anglofili. Un immaginario sentimentale ed estetico (prima che politico e morale)
che nelle pagine di Peyró viene immortalato senza nostalgia o pedanteria, ma con
grande cultura, eleganza e fantasia.
Che cos’è per lei l’anglofilia? E come la ha vissuta?
È più un’esperienza accumulata da generazioni che un’esperienza personale.
Probabilmente è qualcosa che ormai si è andata perdendo con il tempo. In tutta
Europa c’è stato un innamoramento per la politica, le istituzioni e le abitudini
britanniche dal Settecento al Novecento. Da loro abbiamo copiato in gran parte
la stampa, il parlamentarismo… e perfino lo snobismo e l’imperialismo. Ma c’è
stata anche una grande seduzione britannica attraverso i costumi: la moda, i
giochi – pensiamo al calcio. Così, l’Inghilterra è riuscita a far sì che
“inglese” per molto tempo fosse una sorta di titolo di prestigio oltre che
un’origine. Il paradosso è che molte cose che sembrano al cento per cento
britanniche hanno in realtà origini continentali. La mia generazione – sono del
1980 – è tra le ultime ad aver vissuto quella che è stata un’abitudine molto
europea e poco contestata all’anglofilia.
Come nasce questo libro(sia nella versione spagnola che in quella italiana)?
Ero un giovane giornalista spagnolo che voleva scrivere. Ho sempre voluto
scrivere, è la mia vocazione. Ho scritto libri per altri, non ce n’era ancora
nessuno in libreria che portasse il mio nome. Così sono andato da un editore con
varie proposte: scelse questa. Mi ci concentrai per diversi anni e gli consegnai
un libro di 1100 pagine: dovevo fare qualcosa per attirare l’attenzione. La
selezione italiana è di poco più di 400. La genesi, diciamo, spirituale è più
semplice: sui giornali finivo sempre per scrivere di cose britanniche, il tema
giunse da sé.
Quali lemmi della versione originale avrebbe voluto aggiungere?
Non aggiungerei nulla. Così come è fatta, la selezione è ottima.
Che ruolo hanno avuto nobiltà e aristocrazia, a cui dedica uno splendido
paragrafo nella sua opera, nella formazione dell’anglofilia e di una certa idea
delle englishness?
L’importante, più che la nobiltà e l’aristocrazia, è la capacità dei britannici,
nel corso della storia, di generare élite sociali positive. Lo fanno a partire
dall’ideale del gentleman – che ha molto a che vedere con il gentiluomo del
Rinascimento italiano – e dalla scuola. Così, si può essere un gentleman, con un
ideale aristocratico, indipendentemente dalle proprie origini.
Leggendo le voci “Alcol”, “Cabine telefoniche” e “Big Ben”, tra le altre, in
pochi dettagli emerge la capacità di dare vita ad un immaginario anglosassone
affascinante che oltre a raccontare sa anche “intrattenere”. A quali dei lemmi
della sua opera è più legato e quali la hanno più divertita nella loro
scrittura? E perché?
Una delle peculiarità del mondo britannico è che può essere, oltre che molto
iconico, particolarmente narrativo; all’interno di questa narrazione c’è sempre
un forte umorismo, ricco di aneddoti e ironia. Questo è un libro di libri, di
erudizione festosa, e mi sono divertito moltissimo a scriverlo quasi quindici
anni fa. In effetti, vorrei ampliarlo nell’edizione spagnola da 1100 pagine…
Secondo lei come è cambiato il mito anglofilo con la Brexit? O è iniziato a
decadere ben prima?
C’è sempre stato un rapporto conflittuale tra Regno Unito e continente. Questo
non vuol dire che non sia stato ricco: pensiamo al Grand Tour, ad Agincourt, a
Verdun… La Brexit è un passo in più in questa storia di incontri e scontri.
L’anglofilia ha una sua età dell’oro, che va dalla fine del XVIII secolo fino
alla metà del XX, con Churchill e la Seconda guerra. Poi ci sarà un’altra
anglofilia, pop. Esiste ancora un’anglofilia, per così dire, d’immagine:
automobili, arredamento, abbigliamento. L’anglofilia come libertà, istituzioni e
letteratura è meno presente, in parte per il successo che hanno avuto alcune sue
esportazioni come la monarchia parlamentare, la tolleranza, la stampa o i
romanzi leggibili.
Ignacio Peyró è l’attuale direttore dell’Istituto Cervantes di Roma, dopo aver
diretto quello di Londra
Come valuta la narrazione del finis britanniae che è propria di questi anni?
È una narrazione che non esiste solo all’esterno, ma soprattutto all’interno del
Regno Unito, e che proviene dal dopo-sbornia post-imperiale. In effetti, gran
parte di questa cattiva assimilazione è alla base della Brexit. Lo disse un
Segretario di Stato degli Stati Uniti: si tratta di trovare un nuovo ruolo nel
mondo.
La visita di Re Carlo in Italia ha suscitato molto clamore. Sta ritornando una
marcata anglofilia in Italia e in Europa?
L’Italia è stata un paese molto anglofilo, così come la Gran Bretagna ha preso
molto dall’Italia con il Grand Tour: idee di arredamento e arte (classicismo e
neoclassicismo), modi e urbanità, il gusto per il passato… Ma la Brexit è stata
una cattiva scelta che ha allontanato le simpatie anglofile dal mondo.
Come si sono declinate in letteratura e in estetica questa anglofilia e
anglofobia?
L’anglofobia ha a che fare (cibo e clima a parte) con la critica a ciò che viene
percepito come materialismo inglese. È una critica in realtà più filosofica.
L’antiliberale tende a essere antibritannico. L’anglofilia, invece, può essere
molto alta o molto bassa: ha a che vedere con le istituzioni, la politica, la
libertà e la tolleranza… e anche con abitudini come la caccia o le giacche.
Dal “Telegraph” a personalità come Macmillan e Disraeli poche cose hanno
rappresentato la britishness come i Tory e il mondo conservatore. Come vede oggi
lo stato del mito di questa antichissima classe dirigente che ha incarnato
l’anima più autentica del potere britannico?
Il partito Tory era la cosa più solida della Gran Bretagna. Ed era, in effetti,
il grande partito politico del mondo britannico, almeno il modello per gli
altri, soprattutto nell’ambito della destra. Era “il partito della nazione”,
benché sappiamo che in una democrazia una cosa del genere non è possibile né
auspicabile. Ma era un partito capace di integrare numerose sensibilità. Ora ha
avuto un’eresia postmoderna con Nigel Farage.
Da spagnolo di cultura europea come ha vissuto il confronto con il mondo e la
cultura britannica come direttore del Cervantes di Londra?
La storiografia classica britannica, quella whig, contempla la creazione
dell’Inghilterra moderna in lotta contro la Spagna e il Papato. Così, siamo
stati nemici metafisici, nonostante Castiglia e Inghilterra avessero molto in
comune e, come sottolinea Sir John Elliott, l’impero britannico si sia ispirato
a quello spagnolo. Dal XIX secolo esiste una certa visione un po’ folkloristica
della Spagna, coerente con uno sguardo anglosassone che guardava con
condiscendenza il resto del mondo. Questo è cambiato progressivamente nelle
ultime generazioni.
Quali sono gli scrittori e registi contemporanei in cui ritrova ancora oggi il
mito (o l’ethos se vogliamo) britannico?
Oh, beh, ce ne sono molti. Cito gli appena scomparsi Roger Scruton, Auberon
Waugh… ma anche John Le Carré. È una cultura di grande prosa e narrazione.
Oggi è direttore dell’Istituto Cervantes di Roma, è in lavorazione un dizionario
sentimentale se non italiano almeno romano?
Josep Pla, grande scrittore catalano, osò affrontare tutta l’Italia – è
sorprendente che le sue Lettere dall’Italia non siano tradotte – tranne Roma. Mi
sembra una scelta saggia. Invece di scrivere un libro molto grande e pieno di
altri libri come quello che ho fatto sulla Gran Bretagna, vorrei farne uno molto
breve, un arabesco, con una bibliografia minima – cosa quasi impossibile – su
questo paese meraviglioso.
Francesco Subiaco
L'articolo Anglofilia. Perché amiamo gli inglesi (tanto quanto li odiamo).
Dialogo con Ignacio Peyró proviene da Pangea.
Di Mota, avevo sentito parlare. Del suo ventennio trascorso in solitudine sulle
montagne piemontesi, del suo alter ego che ha calcato le scene del rap,
dell’argomento spinoso su cui si impernia il suo testo. Ho provato a immaginare
quale difficoltà debba fronteggiare un autore nello sporgersi, e nell’esporsi
personalmente, sul ciglio di un abisso che in potenza è senza fondo, armato
soltanto delle proprie parole e del proprio coraggio. Quando la narrativa di
finzione arriva così vicina al punto di fusione con l’autobiografia, non c’è
niente da fare: la sfida la vinci o la perdi.
Conosco Mota nel caos di piazza Garibaldi, a Napoli, insieme al suo editor
Emiliano Peguiron, in una tarda mattinata di maggio, col sole che scalda e non
scalda. Pantaloni cargo, maglietta basica, berretto militare con visiera. Al
volo, ci imbarchiamo su un autobus sgangherato in direzione Pomigliano D’Arco. A
destinazione, ci attende l’ormai storica libreria Wojtek, roccaforte di lettori
preparati ed esigenti – una rarità, purtroppo, per lo stivale. In tangenziale,
col vento che rumoreggia attraverso i finestrini abbassati, saltano fuori
Houellebecq, Bergman e Vollmann, conveniamo che gli scrittori possano essere
“pugili o ex-pugili” e l’atmosfera subito si distende, prendendo inevitabilmente
corpo.
> “Di aguzzini e torturatori noi, in fondo, è come se ne avessimo bisogno. Non
> appena questi vengono meno, dileguandosi per forza di cose nel nostro passato,
> siamo pronti a sostituirli, a prendere il loro posto; assumiamo il loro ruolo,
> contro di noi. Continuiamo a ferirci, negandoci ogni diritto a una tregua,
> continuiamo a far del male a noi stessi, come se il virus con cui ci hanno
> infettati non potesse smettere di operare, richiedendo per sua natura una
> continua proliferazione, una mutazione inarrestabile. Il virus che sopravvive
> perché debellarlo sembrerebbe impossibile. E così, incrementando la nostra
> dipendenza, ci trasforma in molestatori e carnefici di noi stessi; non
> dobbiamo permettere che la familiare dose di mutilazione e castigo e
> sabotaggio vada perduta, e in mancanza di fonti esterne, dobbiamo
> somministrarcela da soli.”
Quella sera, nella tana dell’orso, nell’aria sulle teste della platea si
condensa un sottile stato di elettricità. I volti dei partecipanti, molti dei
quali hanno già affrontato il calvario della lettura, sono contratti, come
anneriti da un velo. Si avverte ciascuno mettere mano agli scaffali più oscuri
dell’anima e scavare, in segreto, nell’intimità delle proprie angosce
chiedendosi: cosa avrei fatto, se fosse successo a me? La risposta è una mano
fredda sulla fronte, gelida come il cadavere del buonsenso che quella domanda ha
appena ucciso.
L’incontro ha un carico emotivo a tratti insostenibile. Alcuni dettagli che Mota
decide di condividere da sotto la visiera del suo berretto, pescati direttamente
dalla sua esperienza, deflagrano come mine antiuomo all’interno della sala,
dando un peso specifico a un terrore che poteva vantare, fino a quel momento,
una certa dose di incorporeità. L’aberrante condotta del nonno. La disperazione
furibonda del padre. L’istantaneo omicidio di un’intera famiglia, il giorno in
cui, a molti anni distanza, Mota decide di confessare la verità dei fatti.
Squarciando il velo. Gettando la maschera. Le conseguenze sulla platea sono
evidenti.
> “Mi sto inoltrando verso il dormitorio in un’ombra più estesa e più fitta. A
> chi vuoi dirlo?, bisbiglia la voce piena di sangue, con quelle innumerevoli e
> minuscole gocce di sangue sulle corde vocali. Non voglio dirlo a nessuno,
> perché non c’è niente di sbagliato, forse lui ha davvero rischiato di morire
> ma io non ho fatto nulla di male. Non vuoi dirlo a nessuno? Neanche a te
> stesso? No. E allora lui ha vinto.
>
> Davvero? Domani farò colazione. E sì che racconterò tutto, ma solamente a
> Martin e a Vanessa. Domani, quando ci sveglieremo, faremo colazione. Con i
> biscotti e il latte freddo, in modo che i biscotti inzuppati solo per un
> attimo non diventino molli e restino comunque croccanti e piacevoli da
> mordere, e non vadano a formare quella poltiglia sul fondo della tazza.”
Di rado capita, specie nel nostro anemico panorama letterario, di trovarsi di
fronte a un’opera che obblighi a un tour nell’abiezione prima dell’uscita, che
sia in grado di far sanguinare il lettore anziché leccargli l’ego; un’opera il
cui tema risulti tanto scomodo, scivoloso, inospitale, e solitamente relegato a
semi-taciuti o presto insabbiati scandali ecclesiastici, da poter essere
ritenuto respingente. Anzi, si potrebbe affermare che l’abuso minorile sia una
di quelle dispute in cui è meglio non immischiarsi (non giova agli affari) o su
cui soprassedere, facendo finta di niente.
La Luce Inversa rifiuta categoricamente di volgere altrove lo sguardo, di
schierarsi a favore di un glissato troppo spesso in voga nei corridoi delle sedi
istituzionali. I suoi contenuti non risparmiano niente al lettore. I dettagli
anatomici. Le pratiche di adescamento e stupro. Le secrezioni. Le cantine
maleodoranti. La necrosi dei rapporti di forza relazionali su cui un individuo
può, in condizioni, per così dire, sane, fondare la propria identità. Nessuna
edulcorazione. Nessuna salvezza.
Vanessa, Siddiq e Martin sono gli incolpevoli protagonisti delle storie di
violenza infantile che raccontano e nella così detta “camera a luce inversa”
partecipano all’esperimento terapeutico di regressione della dott.ssa
Hollis. Con uno stile lirico ad alto contenuto immaginifico (si odono gli echi
dei Canti di Maldoror, di Lautréamont), Mota ci costringe a guardare laddove è
più buio. Laddove in eterno muore ogni possibile redenzione. Pur non rinunciando
al montaggio e a un certo gusto dickiano per la science–fiction, la lingua si
dispiega sulle pagine, alta, agile e ricca, dilatandosi, dagli abusi al mare,
dalla “casa tra le nuvole” alle remote galassie interstellari, come gas da
inalare d’un fiato, fino in fondo, fino a imparare, anche noi, per interposta
persona, la tecnica maestra per scarnificare le pareti organiche dei nostri
inferni privati.
> “ […] gli disse che tutto questo era capitato anche a lui molto tempo prima e
> che un altro vecchio ormai morto aveva fatto con lui le stesse cose che adesso
> lui stava facendo con il bambino che erano le cose più normali che potessero
> accadere tra due come loro due così legati e analoghi e necessari e obbligati
> lì a esserci l’uno per l’altro che tutto si ripeteva allo stesso modo da
> generazioni che era una specie di insegnamento e di trasmissione e non
> bisognava averne paura e allora il bambino disse va bene nonno e smise di
> singhiozzare e più tardi disse al vecchio che aveva freddo ma proprio attorno
> allo zero assoluto il vecchio continuava a cantilenare delle cose più normali
> che potessero accadere e poi di colpo il vecchio cambiò modalità strisciò
> sulle ginocchia ripercorrendo il materasso in direzione del muro trafficando
> con la cintura dei pantaloni al centro del contagio di luce sospesa si slacciò
> i pantaloni e poi slacciò la bocca del bambino spingendo con un dito sul mento
> e con l’altro sul labbro superiore mentre con una spalla appoggiata al muro
> […]”
Per quanto abbiamo disimparato a sentirci coinvolti negli orrori e nei genocidi
che, nel silenzio complice dell’Occidente, il nostro tempo pubblicamente
sbandiera, se esiste un modo di “superare” la lettura de La luce inversa è
quello di prendere sulle nostre spalle un pezzo di abominio. Farci carico di un
brandello di questo dolore e smettere di sentirci intoccabili davanti all’altare
del trauma. Consideralo un neo comunitario.
Quando usciamo dalla tana dell’orso, dopo due lunghe ore di indagini del
baratro, restiamo per un attimo fermi, sotto a un cielo che nel frattempo si è
fatto scuro. Il libro, sul ring della lotta per la sopravvivenza dell’individuo,
vince la sfida per knock-out. Chissà se, come consorzio umano, riusciremo a
vincere mai, almeno ai punti.
Vincenzo Montisano
*In copertina: Anselm Kiefer, Schnee, 1995-2012
L'articolo Il nostro bisogno di torturatori. “La Luce Inversa”: storia di un
libro devastante proviene da Pangea.
> “Stranamente ho conosciuto Glenn sul Mönchsberg, il monte della mia infanzia.
> Veramente lo avevo già visto al Mozarteum, ma con lui non ho scambiato una
> sola parola prima di quell’incontro sul Mönchsberg, chiamato altresì monte del
> suicidio perché si presta al suicidio come null’altro al mondo, e infatti
> tutte le settimane si scagliano da quel monte nell’abisso almeno tre o quattro
> persone. I suicidi salgono fino in cima con l’ascensore scavato nel cuore
> della montagna, fanno un paio di passi e poi si scagliano giù nella città”.
>
> (Thomas Berhard, Il soccombente, Adelphi 1985, pag. 15)
La mattina del 10 giugno, martedì, dieci persone sono state ammazzate e una
trentina ferite a colpi d’arma da fuoco all’interno dell’istituto scolastico
Borg di Graz, in Austria. A sparare, un ex studente di 21 anni che dopo la
mattanza è andato a uccidersi in uno dei bagni. Il motivo di questa furia
omicida è stato ascritto a una vendetta definitiva contro gli atti di bullismo
subiti in quella scuola, che non gli avrebbero permesso di concludere gli studi:
il giovane si sarebbe trasformato in una sorta di «collettore di ingiustizie»,
che assolutizza le angherie subite e le pone come termine finale di un’esistenza
completamente sfigurata.
In questi giorni, dunque, si è tornati a parlare di Austria, un universo poco
frequentato dalle nostre cronache, che raramente offre spunti per osservazioni e
discussioni di qualche spessore, tendendo a relegarsi in un grigio identitarismo
di stampo turistico; in genere, chi anela a suggestioni cultural-sentimentali da
cercare nel corpo del nostro continente guarda ad altre capitali: dire “vado a
Parigi”, “vado a Berlino” o “vado a Praga” non può suonare come “vado a
Vienna”. Vienna può rappresentare soprattutto il crogiolo di nostalgie
letterarie riferite a più di un secolo fa, in tempi che non torneranno, quando
la Felix Austria viveva l’epoca incantata di movimenti artistici e letterari che
guidavano l’evoluzione culturale europea – il bellissimo Il mondo di ieri di
Stefan Zweig ne è testimonianza commossa –, prima che la grande carneficina
moderna annientasse il sogno mitteleuropeo facendone palinsesto.
Quindi oggi, andando al brano riportato in epigrafe – pianamente foriero di
suicidi –, facciamo conoscenza con il Mönchsberg, uno dei cinque monti di
Salisburgo, la città che, prima di significare Wolfgang Amadeus Mozart,
significa Austria, della quale il grande Thomas Bernhard ha dato ritratti così
politicamente scorretti da rasentare il sublime. Come ha fatto ne Il
soccombente – di cui Pangea si è già occupata –, quel romanzo stupefacente e
feroce che, dopo i primi tre capoversi, si lancia per centottantasei pagine
senza più andare a capo, senza guardarsi indietro se non per riagganciare i fili
portanti, senza discriminare la storia in sezioni o digressioni, mantenendo quel
blocco granitico di dura eloquenza martellante senza fare sconti, in un
susseguirsi pressoché ininterrotto di “pensai”:
> “Anche Glenn Gould, il nostro amico e il più importante virtuoso del
> pianoforte di questo secolo, è arrivato soltanto a cinquantun anni, pensai
> mentre entravo nella locanda. Solo che non si è tolto la vita come Wertheimer,
> ma è morto, come si suol dire, di morte naturale.
>
> Quattro mesi e mezzo a New York suonando e risuonando le Variazioni
> Goldberg e L’arte della fuga, quattro mesi e mezzo di Klavierexerzitien, come
> Glenn Gould ripeteva di continuo e solo in tedesco, pensai”.
Tutto comincia quando il narratore e il suo amico Wertheimer si iscrivono al
corso tenuto a Salisburgo dal gigante Vladimir Horowitz, dal quale imparano “più
che negli otto anni precedenti al Mozarteum e alla Wiener Akademie”. Lì
stringono amicizia con il canadese Glenn Gould: l’incontro fatale che devierà
definitivamente le loro vite. Mentre loro due sono pianisti brillanti e
promettenti, Glenn Gould è la musica, è il pianoforte, èl’invasamento per
l’arte. L’improvvisa e brutale consapevolezza di non essere capaci, né ora né
mai, di suonare come Glenn Gould spinge entrambi ad abbandonare il loro
strumento: “Wertheimer mise all’asta al Dorotheum il suo pianoforte a
coda Bösendorfer, mentre io un giorno, per evitare che il mio Steinwayseguitasse
a tormentarmi, lo regalai alla figlia di nove anni di un maestro originario di
Neukirchen presso Altmünster”. Il modo in cui il narratore si libera del suo
prezioso pianoforte è perfidamente perverso:
> “Nemmeno per un attimo avevo creduto al talento di sua figlia; di tutti i
> bambini che vivono in campagna i maestri dicono che hanno del talento, talento
> per la musica soprattutto, e in realtà invece non hanno il minimo talento,
> sono tutti bambini assolutamente privi di qualsiasi talento, e il fatto che
> uno di loro soffi in un flauto o pizzichi una chitarra o strimpelli su un
> pianoforte non dimostra ancora che abbia del talento. Sapevo di consegnare il
> mio prezioso strumento a una persona totalmente inetta, proprio a questo scopo
> lo avevo fatto portare nella casa di quel maestro. In brevissimo tempo la
> figlia del maestro ha mandato in rovina e reso inservibile il mio prezioso
> strumento, uno dei migliori strumenti in assoluto, uno dei più rari e dunque
> dei più ricercati e dunque anche dei più costosi strumenti che ci siano”.
Ma volevamo dire dell’Austria. In una narrazione fluida e incontenibile,
Bernhard ci racconta che esporsi al clima prealpino di Salisburgo rende
semplicemente psicopatici, e se non ci se ne allontana per tempo si finisce per
diventare ottusi come gli indigeni, che con la loro bruta ottusità annientano
tutto ciò che è diverso da loro. Il flusso di ragionamenti del protagonista
s’incardina nel suo fare ingresso nella locanda dove intende fermarsi per
partecipare al funerale dell’amico che si è suicidato, Wertheimer: mentre entra
nel locale inanella una ridda di considerazioni concatenanti che durano pagine e
pagine, lungo i momenti in cui oltrepassa la soglia e si ferma a guardarsi
intorno. “In Austria le locande sono tutte sporche, luride e davvero disgustose,
pensai, è raro che in una di queste locande si riesca ad avere sul tavolo una
tovaglia pulita, per non parlare di un tovagliolo di stoffa, che in Svizzera è
dovunque assolutamente usuale”. Perfino gli alberghi austriaci sono sozzi e
disgustosi, dove spesso si limitano a stirare lenzuola già usate, e nemmeno
tolgono i ciuffi di capelli lasciati nel lavandino; neppure le stoviglie e le
posate sono pulite. La padrona della locanda, ovviamente, è sciatta, lurida e
trasandata; quando il narratore, nell’attesa, si avvicina alla finestra della
cucina sa già che non vedrà un bel niente, perché la finestra è incrostata da
cima a fondo. “Tutte le finestre delle cucine austriache sono sporchissime e
attraverso di esse non si vede niente, e questo, pensai, è naturalmente un
grandissimo vantaggio, perché in caso contrario si guarderebbe direttamente
dentro la catastrofe, nel lurido caos delle cucine austriache”. E pare che
Wertheimer abbia dormito più di una volta con la padrona della locanda,
“naturalmente, a quanto si racconta, nella locanda di lei e non nel casino di
caccia di lui”.
Wertheimer, il suicida, viene letteralmente travolto dalla dinamica feroce
dell’emulazione verso l’inarrivabilità di Glenn Gould, il genio compagno di
studi che un giorno, con noncurante plasticità, lo ha definito “il soccombente”
– ovvero un uomo “da vicolo cieco”, come preferisce qualificarlo il narratore,
perché ogni volta che Wertheimer usciva da un vicolo cieco entrava in un altro
vicolo cieco, dalla casa di Traich a Vienna, da Vienna a Salisburgo, e anche il
Mozarteum era stato un vicolo cieco, e così pure la Wiener Akademie, e infine
tutti gli anni di studio del pianoforte. “Il nostro soccombente è un esaltato”,
aveva detto Glenn una volta, “quasi ininterrottamente è lì che muore di
autocommiserazione”. Glenn, praticamente, ha capito Wertheimer dal primo
istante, così come ha capito a fondo fin dalla prima volta tutte le persone che
ha conosciuto.
> “Non c’è niente di più tremendo che vedere un essere umano il quale è talmente
> grandioso che la sua grandiosità ci annienta, e mentre noi questo processo lo
> osserviamo e lo sopportiamo e alla fin fine non possiamo far altro che
> accettarlo, in realtà non crediamo affatto a questo processo, e rimaniamo
> increduli ancora per molto tempo, fino a quando, pensai, esso si trasforma ai
> nostri occhi in un fatto incontrovertibile, ma allora non c’è più niente da
> fare, per noi è finita”.
Come recita la quarta di copertina, il soccombere di Wertheimer “è un processo
sotterraneo, sottile, che lo distrugge, ma tende a distruggere anche gli altri.
Nella sua debolezza, ha il fascino pernicioso di chi attira gli altri nella
propria rovina”. Alla fine il soccombente ha fabbricato “una sorta di doppio
beffardo, un’ombra sfigurata della perfezione di Gould, quale ultima vendetta
della debolezza contro la grazia”. Tutto questo fluisce nella prosa di Bernhard
senza pause, in un monologo interiore vivace e iterativo, da flusso di coscienza
frenetico, chiarissimo e dettagliato, con le espressioni impeccabilmente
scolpite in modo quasi ossessivo, in una costruzione scenica sapiente che non
conosce pause, piena di rievocazioni considerazioni ricostruzioni dei fatti per
andare a ricercarne la genesi e le cause. Vediamo Wertheimer che recrimina
contro i genitori per averlo gettato nell’orribile ingranaggio dell’esistenza
che lo stritola, e spietatamente tiene la quarantaseienne sorella legata a sé
impedendole di crearsi una vita, proibendole ogni uscita dal guscio, e maledice
la fuga definitiva di lei che va sposare un magnate svizzero ricco sfondato –
che significa molto più ricco di un austriaco ricco: “mai avrei dovuto lasciarla
andare da quell’orrido internista Horch”, recrimina, perché era lì, dal medico,
che aveva conosciuto quell’abietto parvenu dello svizzero. In Svizzera, poi, c’è
dissoluzione dappertutto, rincara Wertheimer, fra i paesi d’Europa è il più
privo di carattere, e quando ci si trova lì sembra di essere in un bordello. Va
da sé che a Vienna Wertheimer non può che restare soffocato, divorato a poco a
poco da quei mostri dei viennesi, e l’Austria non può che annientarlo
definitivamente: da qui i vagabondaggi nelle proprietà di famiglia, la dimora di
campagna, nell’inutile ricerca di sé nelle scienze dello spirito, di frammenti
esistenziali, di implicazioni familiari, di stanze piene di solitudine e di
lontananza che rafforzano la sua convinzione dell’infelicità come condizione
esistenziale dell’uomo che non si può eludere.
Rievocazioni, testimonianze, visite, colloqui, scampoli di vita, ipotesi ed
elucubrazioni: un flusso di coscienza che dà impeto al racconto e si fa
ossessione da basso continuo su molti fronti. Vogliamo parlare dei cosiddetti
tribunali distrettuali austriaci? Ogni anno sfornano sentenze basate su errori
giudiziari, in modo da avere sulla coscienza una moltitudine di uomini innocenti
che scontano dure pene detentive, senza alcuna speranza di essere riabilitati, e
questo perché l’Austria è piena di giudici senza scrupoli e di giurati che
odiano l’umanità e che, per la propria infelicità e abiezione, si vendicano
sulle persone che cadono in loro balìa per qualche circostanza sciagurata.
Un’attività diabolica, quella dei tribunali austriaci, che quasi sempre resta
impunita.
Bene dice Clery Celeste quando definisce Il soccombente “un capolavoro
vertiginoso che vi spiega passo per passo come si scende nella scalinata della
mediocrità, dove sta la rinuncia, dove abita il tutto e il niente di un
musicista”. Con le esitazioni di Wertheimer e del narratore verso tutto e tutti,
abbiamo Glenn Gould che affronta ogni cosa con la semplicità della
sfacciataggine innata e diretta di chi semplicemente è, senza dover dimostrare
nulla. “Wertheimer aveva sempre paura che le forze non gli bastassero, Glenn non
immaginava neppure che qualcosa potesse essere superiore alle sue forze”. Quando
Wertheimer vede Glenn al primo piano del Mozarteum e lo sente suonare, rimane
bloccato davanti alla porta, e quella è la sua fine come pianista, anche se lo
capirà dopo anni. Una meta che viene scardinata appena Glenn siede al pianoforte
a suonare le prime note delle Variazioni Goldberg. Il genio Glenn che
vuole essere pianoforte, che per tutta la vita “aveva avuto il desiderio di
essere lo Steinway in sé, gli era odiosa l’idea di porsi solamente come
intermediario musicale tra Bach e lo Steinway e di essere un giorno stritolato
fra Bach e lo Steinway”. Riuscire a essere il pianoforte lo avrebbe esentato
dall’essere Glenn Gould, lo avrebbe reso felicemente superfluo, in un rapporto
finalmente assoluto con Bach.
> “Perfino Horowitz in mancanza di Glenn non sarebbe stato lo stesso Horowitz,
> quei due si condizionavano a vicenda. Fu un corso che Horowitz fece apposta
> per Glenn, pensai in piedi nella locanda, nient’altro che questo. Fu Glenn che
> fece di Horowitz il proprio maestro, non Horowitz che fece di Glenn il genio,
> pensai”.
La corrente narrativa di Bernhard, il suo stile, mantiene la linea diritta del
discorso fluviale che procede senza fermarsi e allo stesso tempo la rete
complessa del rizoma, quella formazione multidimensionale che può estendersi per
aggiunta e accrescimento oltre misura, con una struttura dinamica che spesso
itera le espressioni per ribadirne il peso, con connessioni continue e continue
correzioni di queste connessioni, che portano a conoscere gli aspetti parziali
di un tutto che va costruendosi in modo clamorosamente naturale. Una prosa che
tiene lontano quel senso di straniamento che, in altre condizioni, si potrebbe
innescare, lasciando libera e chiarissima la corsa naturale del racconto.
La prima edizione Adelphi de Il soccombente, del 1985, porta in copertina Donne
con teste floreali che trovano la pelle d’un piano a coda sulla spiaggia,
dipinto da Salvador Dalí nel 1936. Un pianoforte semi-liquefatto viene innalzato
a trofeo da enigmatiche muse che sembrano portatrici di annientamento, in un
fondale che richiama la celebre Monument Valley in Arizona. Ma l’immagine più
inquietante la troviamo nella successiva edizione economica, dove campeggia lo
sguardo allucinato di uno degli autoritratti spettrali di Léon Spilliaert, del
1907, conservato ai Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. L’atmosfera cupa,
che va dall’opprimente all’onirico, con la sua abbondanza di nero, ben
rappresenta la parabola autodistruttiva dell’antieroe Wertheimer, votato da
sempre all’infelicità e per questo affascinato dagli esseri umani nella loro
infelicità, avido di persone perché sapeva cogliere l’infelicità ovunque ci
fossero persone.
> “Nessuno sa più che sono stato un fanatico allievo del conservatorio, un
> fanatico virtuoso del pianoforte che si è misurato da pari a pari con Glenn
> Gould su Brahms e Bach e Schönberg. Ma se l’occultamento di questi fatti,
> pensai, è sempre stato per me soltanto un vantaggio in quanto si è sempre
> rivelato della massima utilità, questo medesimo occultamento ha danneggiato
> assai profondamente il mio amico Wertheimer (…). Tutto sommato, il fatto di
> aver studiato il pianoforte per me è sempre stato utile, e anzi direi
> decisivo, proprio perché nessuno ne è più al corrente, perché è un fatto
> dimenticato e perché io stesso lo tengo nascosto. Per Wertheimer, invece,
> questo stesso fatto è sempre stato motivo di infelicità, ininterrotto pretesto
> per la sua depressione esistenziale, pensai. Io suonavo molto meglio di quasi
> tutti gli altri allievi del conservatorio di musica, pensai, e il fatto di
> aver smesso da un momento all’altro mi ha reso forte, più forte di quelli,
> pensai, che non hanno smesso e che non suonavano meglio di me e che, da
> dilettanti quali erano, hanno trovato una via di scampo per tutta la vita nel
> farsi chiamare professori e lasciarsi insignire di decorazioni e onorificenze,
> pensai. Il mondo è pieno di imbecilli musicali che finiti gli studi accademici
> hanno per così dire intrapreso l’attività concertistica, pensai”.
Paolo Ferrucci
L'articolo Felix Austria, ovvero: sul talento cannibale di Thomas Bernhard (e di
Glenn Gould) proviene da Pangea.
In metropolitana ho letto Le scimmie di José Revueltas, un cognome che è un
programma di vita fin dalla nascita, nella traduzione della ei fu Alessandra
Riccio: c’è Polonio il detenuto tossico che fuma in cella d’isolamento: “E
allora il movimento trasferiva le proprie forme nell’ondulata scrittura di altri
ritmi e le lentissime spirali si conservavano lungamente nella loro istantanea
condizione di idoli ubriachi e di statue sorprese”. Leggendolo, ammirandolo, mi
chiedevo cosa si scrive e si legge a fare se la scrittura, e la lettura pure,
non sono anche forme di protesta per le cose-così-come-sono che passano per un
uso importunante e emancipato della lingua? Purché sia una lingua che sappia
ancora della saliva e delle labbra di chi la parla, altrimenti è una lingua
laboratoriale e basta, la lingua senza voce di una bocca castrata.
Il passaggio mentale successivo e obbligato è stato verso il romanzo Il sesso
degli alberi di Alessio Arena, per Fandango, libro letto prima di Revueltas: nel
romanzo di Arena si sta come nella bocca di chi parla, ogni parola assume di
volta in volta il sapore o il saporaccio di chi la pronuncia facendola risalire
dalle viscere in subbuglio.
Alessio Arena è al sesto romanzo, in passato per Pangea ci ho conversato in
merito a Ninna nanna delle mosche e a La notte non vuole venire, non me la sarei
sentito di importunarlo ancora, eppoi io – che di norma non sono sospettoso –
sospetto molto di me: come faccio a essere sicuro un libro che mi ha conquistato
per come è stato scritto sia bello di per sé e non perché è piaciuto a me e
allora capirai? Che sia un romanzo-romanzo al di là dei miei criteri che alla
lunga possono diventare stantii e ripetitivi quindi inadatti a riconoscere la
qualità di un romanzo, specie se è il romanzo di uno scrittore che si è già
guadagnato la mia stima?
Da lettore per tante prime volte delle opere di Aldo Busi è una domanda che sto
attento a pormi di continuo: come si evita di -ismizzare uno scrittore, andando
a detrimento della recezione della sua opera? Dimenticandosene. Leggendo ogni
libro come si stia leggendo per la prima volta un’opera di chi l’ha scritto. Uno
scrittore o esordisce ogni volta o è uno scrittore di mestiere, di carriera,
ovvero uno che è stato scrittore una volta eppoi un impiegato della scrittura
tutte le volte successive. Lo stesso se si tratta di un libro in rilettura: per
leggerlo onestamente, ovvero per leggerlo in modo sensato, bisogna dimenticare
tutto quello che si è letto fin lì, a partire dal libro in questione e poi tutti
gli altri. Lo stesso, pare, vale per la scrittura.
Dunque, de Il sesso degli alberi di Alessio Arena mi è piaciuto il romanzo, che
per me significa sempre il come è stato scritto, o mi è piaciuto che sia stato
scritto da Alessio Arena?
L’incipit:
> “Alansorrenti lasciava dietro di sé una coda di odore detersivo. Dove stava
> lei c’era sempre chi si tappava il naso, chi metteva le mani a ventaglio per
> pulire l’aria, chi cacciava la lingua con una smorfia di iguana. Se poi
> qualcuno se la trovava di fronte e non faceva in tempo a scansarsi, la
> salutava veloce per paura di intossicarsi dentro all’abbraccio suo.”
La scrittura di Alessio Arena è da subito come l’Alansorrenti che apre il
romanzo: lascia dietro di sé una traccia olfattiva. Si sta come in Il profumo di
Patrick Süskind ma in maniera ancora più radicale, sfacciata, inclemente: è una
lingua che tocca e fa toccare ciò che racconta, non privilegiando il dato visivo
o uditivo, per quanto sia strabordante di musica e canto e visioni,
allucinazioni comprese.
È una lingua che mette in contatto, che avvicina, che sprofonda e fa sprofondare
nella materia che plasma, che fa diventare racconto. Chi legge che voglia o no
diventa lingua a sua volta, le parole arrivano alla mente passando dalla bocca.
O così mi sono sentito io, leggendo: un uomo trasformato in una lingua dalla
lingua scritta del romanzo.
Letto il primo capitolo ho scritto a Alessio Arena un messaggio privato, tramite
il contatto mail ottenuto per le precedenti conversazioni. Ho scritto: “Alessio
Arena, ho appena letto il primo capitolo de Il sesso degli alberi, le prime
quattro pagine, e se le pagine appresso filano così per me è finita, ovvero è
ricominciato tutto, è come ci fosse un nuovo grande salto in avanti e in lungo e
in alto e in largo nella tua scrittura, che prende il meglio dai romanzi prima e
ne fa qualcosa di bello di grande di nuovo. Da lettore, che grande entusiasmo
quando nel romanzo di uno romanziere di cui ho letto gli altri romanzi sento il
balzo in avanti dello scrittore che mi fa marameo, che mi fa “Credevi di
conoscermi e invece devi imparare ancora tutto”, che scrive con la
consapevolezza di quanto ha già scritto ma comunque scrivendo con l’audacia
degli esordi. Uno scrittore, o così mi pare, scrive ogni libro come non dovesse
scrivere altro che proprio quello, pure se di libri prima ne ha scritti a decine
e altre decine ne scriverà dopo. Scrive ogni volta come fosse l’indubitabile
scrittore di proprio-quel-romanzo. Tutto questo commentare per le prime quattro
pagine del libro? Sì, perché in quattro pagine c’è tantissimo: ci sono due
paesi, Italia e Spagna, un figlio e un padre morto e un femminello astratto che
si candida come zia aggiuntiva per quel figlio senza più un padre e in pratica
senza mai una madre, pur avendola ancora in vita, quell’Alansorrenti che si
propone quale zia adottiva che non fa vita da reclusa come le altre due
di-sangue dell’orfano a metà ma praticamente del tutto, una zia che la vita la
fa proprio e propria e che al primo incontro all’orfano di fatto rivolge “una
tenerezza dentro agli occhi che io non sapevo ancora che esisteva”. C’è la
frattaglieria, il Festival Eurovisione, una partitura del compositore Domenico
Sarrio, il rossetto rubato a una bambina durante una gita di classe nella Sierra
de Armantes. Dunque: la vita, ovvero la letteratura quando ti fa desiderare di
viverne altrettanta. Un saluto da lettore felice e ammirato.”
A messaggio inviato mi sono chiesto che senso avesse avuto inviarglielo. I
complimenti in privato, quando non invadenti, al meglio sono del tutto inutili,
specie quando riguardano un atto che più pubblico non si può, la pubblicazione
di un romanzo che una volta scritto ha a che fare con chi l’ha scritto tanto
quanto con chi lo legge. Il problema è che a un libro non si può scrivere quello
che ti ha smosso, leggendolo, e allora pur di liberarsi dal peso della
gratitudine si scrive a chi l’ha scritto, compiendo una reiterata fallacia
logica.
Infatti, recidivo, lette altre cento pagine e più del romanzo ho scritto un
secondo messaggio privato ad Alessio Arena, dal quale non avevo ricevuto
risposta e che per quanto ne sapevo poteva non aver ricevuto il primo o se sì
poteva non aver nessuna voglia di leggerlo. Il secondo messaggio in privato è
stato: “Da ieri sera a ora le pagine sono diventate 140, e non mi diminuisce il
piacere di leggere di questi personaggi meravigliosamente non conformi e mai
deodorati calati in una dimensione tra l’incubo e l’immaginazione, e questa
lingua inventata e monoica che li racconta fondendo il maschile dell’italiano e
il femminile del dialetto, e questa Napoli Anni Ottanta attraversata con “lo
sparpetuo del profugo troiano”. Un paragrafo esemplare in cui sento come la
scrittura è diventata padrona della materia al punto da farla stare assieme a
suo piacimento per me è questo: “C’erano anche partiture di oratori in cui le
note sembravano piccoli insetti intrappolati nella resina, come quelli che avevo
visto nella corteccia degli alberi di piazzetta Salazar, due cornioli separati
da una cabina telefonica.” Mi sono andato a cercare su Google il corniolo,
perché di alberi so nulla, figurati che sesso hanno.”
Sentendomi a un passo dalla molestia, o peggio ancora della maleducazione, e
valutando la sensatezza dei miei gesti, ho cominciato a valutare se non fosse il
caso di proporre ad Alessio Arena una intervista su Pangeache avesse per oggetto
appunto Il sesso degli alberi. Pertanto era importante finissi di leggere il
romanzo, anche per scacciare un timore che mi stava sorgendo: a conti fatti ero
soltanto al primo terzo del romanzo. E se continuando a leggere avesse smesso di
piacermi ovvero mi avesse convinto di meno? Se la scrittura non fosse riuscita a
mantenere il ritmo e il registro? Se la mia si fosse poi rivelata una sindrome
da lettore precoce, poi come avrei giustificato un mio eventuale passo indietro?
Come pure: se le mie impressioni da lettore le avessi concluse sulla
centoquarantesima pagina, un mio silenzio successivo, una interruzione delle
comunicazioni non richieste, non avrebbe potuto essere interpretata come una
tacita stroncatura, un reticente rimprovero da lettore che poi si sarebbe
sentito imprevedibilmente deluso?
Sono state le domande di cui sopra la ragione del terzo messaggio privato:
“Alessio Arena, le pagine sono diventate 265, ora sono nel bar di Marisa la
Torera, a calle San Rafael, nel Barrio Chino dove coi primi calori “Ogni angolo
del quartiere, in quel giugno così caldo, sembrava nascondere il cadavere di
qualche zoccola“. Mi rendo conto ci sia qualcosa di offensivo nello sperticarsi
per il sesto romanzo di uno scrittore, gli altri cinque potrebbero risentirsi,
ma Il sesso degli alberi è scritto proprio come secondo me un romanzo deve
essere scritto per poter essere reputato tale, con la personalità sconvolgente
incontrata in L’infanzia delle cose incrementata, espansa. Pagina dopo pagina
scopro perché mi piace il registro misteriosamente in equilibrio tra candore e
decadenza, innocenza e squallore, con i personaggi a raffica tutti ben stondati,
la trama che si sposta, e la sfida che pone nello stabilire cosa è più
incredibile: i giardini domestici di Palazzo Sassano, gli alberi parlanti o
l’epopea dei femminelli napoletani nell’Europa di fine Novecento o quella dei
castrati dal Seicento in avanti? È un romanzo ricco, generoso, odoroso, e
sfacciatamente politico come lo devono essere i romanzi: raccontando storie
inclinate, trascinando nelle situazioni, ribadendo che il pensiero è sempre e
soltanto un’essudazione della carne. Un romanzo con una lingua sua solo sua,
oltre che di chi la parla nel romanzo stesso: Alansorrenti, Gennaro Crisantemo,
Bacioterracino che non violenta perché non sa come si fa, e tutti gli altri.”
Decido allora che non proporrò ad Alessio Arena un’intervista per Pangea,
sarebbe stucchevole dopo tutto quello che già gl’ho scritto sul suo romanzo.
D’altronde non sarei stato neanche sicuro della sua reazione: ricevere pareri a
raffica da un lettore che in sostanza resta uno sconosciuto non deve mettere
nessuno a proprio agio. Ancora una volta, è per la mia esclusiva esigenza
personale di chiudere un cerchio aperto da me che mando ad Alessio Arena un
quarto messaggio: “Ecco l’ultimo pezzetto della cronaca del lettore che ha
appena finito il tuo romanzo ambizioso, déraciné, screanzato, adulto, di quelli
che mandano l’algoritmo a chiedersi dov’ha sbagliato con te. Ora che l’ho finito
posso complimentarmi oltre che con chi l’ha scritto con l’editore che ha saputo
seguire la bussola della letteratura, che non è detto non conduca a fasti
commerciali ma che non è direttamente lì che punta, punta a rendere la scrittura
esperienza ludica e profana, intima e collettiva, tenera e spregiudicata. Nel
romanzo c’è tutto quello che uno scrittore può desiderare ci avvenga dentro
quando ne scrive uno, qualcosa che secondo me sfugge di mano allo scrittore
stesso, che decide linee narrative che prendono il sopravvento, che
disobbediscono alla camorra dei plot assodati, che non hanno bisogno
dell’explicit per arrivare a compimento poiché si compiono all’interno dei
singoli capitoli, dei singoli periodi, delle frasi andate a segno che mettono a
punto una rappresentazione del mondo sensibile, nella sua parte visibile e in
quella che non lo è – non che “O forse si abbracciò a lui stesso, ma con me
dentro” non sia stato un explicit coi fiocchi, qui al termine di una storia di
assenze che vogliono diventare presenza, reclamando cittadinanza in una società
pigra fin nell’immaginario marcio e patinato assieme, che non li prevede, che
non vuole riconoscergli voce. “La voce era sempre quello che mi faceva più paura
di me, era la parte più cruda. La voce mi spogliava nuda. O meglio: il centro
della mia nudezza era sempre la voce.” Per dirlo con zia Serena, patita per la
smorfia napoletana: che quarantotto questo romanzo che parla! Che ha e dà
voce. Il sesso degli alberi è un romanzo bellissimo.”
Soltanto ora, a stalking completato, mi accorgo il romanzo si concluda così come
si è aperto, in un abbraccio, al cui interno si rischia di intossicarsi, così
all’inizio, e che nel finale lascia il sospetto sulla possibilità stessa di un
abbraccio: cosa sente chi abbraccia, l’altro a cui fare spazio in
quell’abbraccio o la propria volontà di annientarlo annettendolo a sé, al
proprio sentire? Il sesso degli alberi, tra le altre cose, è anche la storia
della fatica inutile perché gli altri ti guardino per come tu desideri essere
guardato, una fatica accettata con “una tenerezza […] che io non sapevo ancora
che esisteva”. Basta fare come gli alberi: stare lì dove si sta, e al limite
lasciare che gli altri ci sbattano contro. Questo però me lo tengo per me, ad
Alessio Arena ho già scritto troppo.
antonio coda
*In copertina: una fotografia di Mario Giacomelli
L'articolo Basta fare come gli alberi. Ovvero: storia di un lettore che ha
importunato Alessio Arena proviene da Pangea.